Quantcast
Channel: El Cinema de Hollywood
Viewing all 821 articles
Browse latest View live

Jugando a los espejos con Martin Scorsese

$
0
0


Entertainment Weekly acaba de publicar un vídeo que recopila un elemento estético particularmente patente en las películas de Martin Scorsese

Es interesante como ha construido escenas, con los personajes ante un espejo, creando momentos de gran impacto dramático en que la conexión entre persona e imagen le ha servido para expresar múltiples emociones.

No podían faltar escenas clave como la de Taxi Driver, Toro Salvaje (que Paul Thomas Anderson homenajeó en Boogie Nights), y momentos de gran intensidad representados por Leonardo Di Caprio en cintas tan variopintas como El Aviador, Shutter Island y El Lobo de Wall Street. También se recogen instantes de After Hours, El Cabo del Miedo, Al Límite (Bringing out the Dead), Gangs of New York e Infiltrados (The Departed). 



Y hablando del realizador neoyorkino, esta semana hemos conocido que ya ha conseguido la financiación para llevar a cabo un proyecto que llevaba considerando desde hacía veinte años: Silence.

Esta epopeya que narra el viaje de dos monjes jesuitas al Japón del siglo XVII en busca de su desaparecido mentor, ha sido escrita por Jay Cocks (La Edad de la Inocencia, Gangs of NY) basándose en la novela de Shusaku Endo. Scorsese contará con un reparto encabezado por Liam Neeson, Andrew Garfield, Adam Driver y Tadanobu Asano. El rodaje se inicia el viernes 30 de enero en Taiwan.

Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)

$
0
0

El mundo de la cultura ofrece todo tipo de expresiones artísticas y recoge un gran abanico de formatos. En este universo tan amplio de posibilidades, coexisten las manifestaciones más populares con las más autorales y exigentes. El público siempre debe hallar opciones que se acomoden a sus preferencias, sean más generalistas o minoritarias. Esto siempre ha sido así y se mantendrá porque la cultura es el sector más libre, dinámico y democrático de todos cuantos obra la raza humana. 

El cine mantiene también este balance desde sus inicios con un importante añadido. Las producciones más taquilleras son las que permiten a los estudios reinvertir en proyectos de mayor riesgo artístico. Por consiguiente, nos encontramos ante un esquema que funciona, poblado por todo tipo de creadores. En base a este principio, aparecen las "etiquetas" y eso, en ocasiones, se traduce en problemas para aquellos que quieran pasar de una esfera a otra o trazar una carrera en la que convivan grandes éxitos de público con cintas más minoritarias.

Combatir las "etiquetas" que derivan en catalogaciones por parte de prensa y analistas, revela estrechez de miras. Seguir pensando en "compartimentos-estanco" no lleva a ninguna parte pero esta visión existe y todos los que amamos el séptimo arte debemos enfrentarnos constantemente a ello. 

Este encasillamiento ahogante es el que siente Riggan Thomson (Michael Keaton) tras haber protagonizado tiempo atrás una saga superheroica que le convirtió en un actor mediático y esencial en los blockbusters. Pero Thomson quiere algo más. Ansía la oportunidad de hacer algo diferente para demostrarse a sí mismo que es un intérprete de raza. Y qué mejor para ello que adaptar, dirigir y protagonizar un obra teatral en Broadway. Esta forma de reconfortar su ego se materializa en el St. James Theatre de la neoyorkina 44th street con el texto "What We Talk About When We Talk About Love", del poeta y ensayista Raymond Carver.


Pero incluso con un gran escenario a su disposición y la expectación del público, Riggan debe afrontar constantes dificultades. Porque ademas de lo que ya lleva encima (su fallido matrimonio y la dañada relación con una hija ex-yonki), se añade una lucha por su reivindicación como actor que se mantendrá hasta el último segundo. Tampoco ayudará tener que enfrentarse a un reconocido actor del método que, desde dentro del montaje, se convertirá en un contrapoder constante para él. Las inseguridades de las dos actrices de la compañía tampoco ayudaran en la estabilidad de un hombre que soporta enormes presiones y que no ha podido desconectarse de su alterego de ficción en el mundo superheroico: Birdman. Una creación que sigue percutiendo en su mente y le ataca por buscar el reconocimiento sobre el escenario cuando podrían haber seguido conquistando al gran público con acción y entretenimiento. En cualquier caso, esta doble personalidad es indicativa del estado mental de Riggan.

Con Birdman, el mexicano Alejandro González Iñárritu ha creado una obra compleja, brillante, y reflexiva. Su película está rebosante de significados y lecturas. Además, ha sido capaz de crear una puesta en escena impactante bajo la cual consigue extraordinarias interpretaciones de todo su reparto. La cinta se rodó, en su mayoría, en las propias dependencias, públicas y privadas, del St. James Theatre y esa atmósfera impregna tanto al film que a veces casi parece que podamos formar parte de la compañía como si fuéramos tramoyistas o técnicos que observamos el devenir de una caótica producción. En todo ello, es fundamental la apuesta por estructurar la cinta en diversos planos-secuencia donde los cortes y transiciones están realizados de forma muy sutil. La steadicam persigue compulsivamente al reparto y nos lleva a los mismos pasillos y bastidores del teatro. En realidad, Iñárritu nos transforma en improvisados voyeurs.


Pero, en mi opinión, lo más interesante de Birdman es la plasmación de la lucha entre las diferentes concepciones del arte. Nos encontramos ante una lucha entre Hollywood y Broadway que nunca debería producirse pero que se mantiene por la pertinaz obsesión de la crítica y prensa especializada por descalificar a unos y encumbrar a otros, ignorando conscientemente su complementariedad. 

Se habla mucho del ego como motor de Riggan Thomson en la película pero a mi me parece que existe otro más fuerte y lo representa la crítica teatral Tabitha Dickinson (brillantemente interpretada por la escocesa Lindsay Duncan). Dickinson está dispuesta a machacar a Riggan y a su obra, incluso sin haberla visto, porque le denosta al haber venido de Hollywood y ocupar un atrio de la escena impidiendo que el verdadero "talento" pueda habitar la sala. Me pareció algo tan contundente y acertado que casi me pongo a aplaudir. Iñárritu descalifica a la crítica endiosada mediante el personaje de Tabitha Dickinson. ¿Cómo se puede ser tan clasista, elitista y negarse a tener la mente abierta ante todas las posibilidades artísticas?... desgraciadamente esto ha ocurrido siempre y sigue pasando. Cuantas grandes películas han sido vapuleadas por la crítica en su momento y han tenido que ser reivindicadas con posterioridad gracias al aprecio de lo que importa: el público. 

Tabitha es una señora vil y envidiosa que solo encumbra a quien le hace la pelota o a quien ella cree que es un verdadero artista, alejado de la "perversión del arte" que acompaña a todos aquellos que vienen de Hollywood. Es una mujer capaz de escribir su crítica días antes de ver la obra y que tiene el poder para hacer fracasar el proyecto de alguien que lo ha arriesgado todo. ¿Es eso posible? desgraciadamente sí...


Por eso debemos dejarnos de hipocresías y demagogias cuando se valora una expresión artística y nunca etiquetar o vilipendiar sin ver el resultado final. La crítica endiosada, en cualquier sector, puede provocar cataclismos injustificables y ante eso sí que deberíamos reaccionar. Basta de mancillar sin argumentos porque, ante todo, hay que respetar la creación artística sea cual sea y valorar con plenos elementos para ello. En este sentido, ver como el público arrolla materialmente a Tabitha y la obliga a cambiar su artículo con un estruendoso aplauso, es un ejemplo a seguir. 

Este mensaje es el que a mi más me ha conmovido de un film que considero espectacular en cuanto a planteamiento y desarrollo. Incluso siendo un aficionado al cine de superhéroes no he visto un ataque visceral y furibundo a este subgénero porque lo que se dice no es nada desmadrado. Como decía al principio, todos los enfoques conviven y podemos disfrutar de lo bueno que nos aportan todas las visiones diferentes que confluyen en la gran pantalla. La cinta combina elementos dramáticos y cómicos mientras vemos como Riggan Thomson experimenta una serie de alucinaciones que demuestran que la sombra de Birdman es alargada. Es una curiosa forma de superar los problemas a los que se enfrenta porque sus poderes son falsos... o no...

Elegir a Michael Keaton que en su momento interpretó a Batman en las dos películas dirigidas por Tim Burton, es un nuevo acierto de Iñárritu y rodearle con las grandes presencias de Emma Stone (brillante en la escena donde se enfrenta a Riggan), Naomi Watts, Edward Norton, Andrea Riseborough, Zach Galifianakis y Amy Ryan, aporta magnificencia al film.

¿Os sorprende que un fan de Los Vengadores y del cine de superhéroes reverencie este film? Pues que no os extrañe, las propuestas diferentes enriquecen. Como podéis observar, esta reseña no la ha escrito Tabitha Dickinson...

Star Wars. Planetas: Alderaan, Bespin y Coruscant. Por Fran Marí

$
0
0
Durante milenios, Alderaan fue la perla más bella del universo, el centro cultural de la galaxia y su “alma”. Sus ciudadanos conservaron el planeta para que pudiera seguir igual que en su estado primigenio. Los pobladores humanos de Alderaan, que llegaron a dicho planeta hacía más de veinticinco mil años, siempre fueron un pueblo pacífico volcado en el cultivo de la mente y la ciencia a través de la universidad de Aldera. 
La superficie del planeta está cubierta por praderas, grandes bosques y junglas, montañas, pantanos y pequeños mares. Entre las diversas especies que pueblan el planeta se encuentran los nerf, unos mamíferos herbívoros con astas, y los thranta, unas criaturas voladoras que los alderaanianos han domesticado para utilizarlos como transporte.

Podríamos llegar a decir que este planeta era el más idílico de la galaxia, hasta que el Gran Moff Tarkin utilizó Alderaan para presionar a la princesa Leia para que confesase la localización de la base rebelde, al mentirle, no dudó en utilizar todo el poder de la flamante Estrella de la Muerte y destruir el planeta adoptivo de la princesa con todos sus habitantes, poniendo fin a una larga historia de paz y sabiduría.
Como curiosidad, debéis saber que Alderaan es el único planeta que, además de pertenecer al universo Star Wars, también está presente en el universo Star Trek, siendo mencionado en Star Trek. La nueva generación.

Bespin es un planeta gaseoso y principal fuente del gas tibanna, que es extraída en las instalaciones de la Ciudad Nube o Tibannopolis. Poco se conoce de la flora y la fauna de este planeta, su composición hace que sea difícilmente habitable en su superficie, por lo que las criaturas que se conocen son aves, murciélagos y otros animales voladores, como peces o rawwks, además de algas microscópicas que habitan en las espesas nubes que cubren el planeta.
Este medio adverso no ha sido un impedimento para que formas de vida humanoides, como los propios humanos o ugnaughts, se instalen en ciudades flotantes dedicadas exclusivamente a la extracción, tratamiento y comercialización del valioso gas tibanna. De entre ellas destaca la que, durante un tiempo, fue administrada por Lando Calrissian, la Ciudad Nube. Suspendida en el cielo, sobre el núcleo de la masa gaseosa de Bespin, fue antaño sede de unos grandes líderes reales. Ese glorioso pasado ha llenado el horizonte de sus construcciones de una majestuosidad monumental y una belleza etérea. La ciudad se sostiene sobre una única columna gigante que nace en un reactor-procesador. En su conducto central hueco existen unas paletas de dirección gigantescas que controlan la situación de la base en el espacio. En la Ciudad Nube se ven ciudadanos trabajadores y avanzada tecnología. Por todas partes hay instalaciones que procesan para la exportación del gas antigravitacional tibanna, poco común, que se da en la atmósfera de Bespin.

Coruscant es la sede del gobierno galáctico -sea durante la República como durante el Imperio-, se trata de un mundo cubierto por una sola ciudad que, en la práctica, es el centro del universo conocido. Antes de que Lord Sidious se hiciera con el poder, los representantes, de los mundos miembros de la República se congregaban en este planeta para participar en esa empresa colosal que es el gobierno galáctico. La capital galáctica está cubierta en su práctica totalidad por rascacielos, en su mayoría, de kilómetros de altura en los que viven más de un billón de habitantes. El planeta es un gran centro burócrata, por lo que depende totalmente del apoyo externo para subsistir del que recibe una corriente continua de inmensos cargueros de avituallamiento. Cientos de pisos por debajo de los pináculos de los rascacielos, los suelos de cañones urbanos de Coruscant nunca ven la luz solar. Los niveles inferiores de la mayor ciudad de la galaxia, un mundo de iluminación artificial, son las únicas zonas que pueden permitirse muchos de los habitantes del planeta. Por sus calles, donde retumban las máquinas que sirven a la élite de los niveles superiores, rondan desvalijadores y maleantes, y las paredes están cubiertas de extrañas criaturas.
Antes de la masiva urbanización, Coruscant era un planeta rocoso con mares y montañas nevadas, pero rápida la superpoblación consumió los recursos naturales y actualmente solo se puede ver una gran masa de agua artificial conocida como el Mar Occidental, principal destino turístico del planeta, y los dos picos gemelos de las montañas Manarai, que hoy en día están rodeadas de restaurantes flotantes.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood

Star Wars. Planetas: Dagobah, Endor, Geonosis y Hoth

$
0
0
Entremos al Borde Exterior y sumerjámonos en sus misterios y contrastes. Empecemos con Dagobah

Situado dentro del sector Sluis, Dagobah es un enclave pantanoso caracterizado por una vegetación desaforada. A lo largo de la historia conocida de la galaxia nunca se ha mencionado el planeta por ninguna razón. La falta de interés se debe a su consideración como simple lodazal. Más allá del agua estancada y de los espesos bosques húmedos, Dagobah no ofrece nada interesante. Su atmósfera genera tormentas fuertes continuamente pero la ausencia de una tierra firme en superficie impide extraer cualquier tipo de recurso. Además, está habitada por toda clase de criaturas que se han adaptado al medio. En los pantanos podemos encontrar especies amfibias y reptilianas mientras que los bosques son surcados por los bogwings, una raza de reptiles dotada de grandes alas. En cualquier caso, no hay atisbo de vida inteligente en Dagobah.

Con el surgimiento del Imperio y el inicio de la purga a los Jedi, el maestro Yoda se exilió en Dagobah tras haber asistido al nacimiento de los gemelos Luke y Leia en Polis Massa. Su ocultación en un planeta remoto y minusvalorado era la mejor garantía de supervivencia ante un Imperio Galáctico que iba a controlar los centros de poder y las principales rutas comerciales. 
Durante 22 años, Yoda esperó que la nueva generación de la familia Skywalker estuviera preparada para ponerse en situación de vencer al Emperador. Obi-Wan Kenobi instruye a Luke Skywalker acerca de la necesidad imprescindible de continuar su entrenamiento como Jedi a las órdenes del mejor de los maestros. Así es como Luke se dirige a un lugar en el que deberá vencer sus mayores temores y superar las dudas y el escepticismo para poder convertirse en el elegido que cambie el orden establecido. 
Tras acudir al encuentro de Darth Vader cuando aún no estaba preparado, Luke regresa a Dagobah para encontrar a un Yoda moribundo. Pero lo que le será revelado en los pantanos cambiará para siempre sus convicciones.
Dice la leyenda que, siglos antes de las Guerras Clon, el caballero Jedi llamado Minch abatió a un Sith en Dagobah y la energía oscura, consecuentemente liberada, impregnó una cueva cercana. Esto explica que ese lugar esté dominado por el lado oscuro y Yoda se aproveche de ello para someter a Luke a su prueba más exigente.

Continuamos con la luna selvática de Endor. Se trata de una luna santuario que orbita alrededor del planeta gaseoso de Endor, en el sector Moddell. Este satélite tiene un clima muy templado debido a su órbita regular. Milenios atrás, fue un satélite volcánico pero la extinción de la mayoría de los centros ígneos generó un sustrato sumamente fértil que el clima húmedo convirtió en enclave de bosque espeso. Las especies vegetales y animales son numerosísimas pero una comunidad destaca especialmente: los Ewoks. Se trata de una curiosa raza de pequeños bípedos peludos que han desarrollado un lenguaje y unas tradiciones propias. A pesar de la competencia con una gran cantidad de depredadores, han logrado prevalecer utilizando su inteligencia e ingenio para crear armas y trampas que les han protegido y les han proporcionado alimento. 
Quiso el destino que los Ewoks se colocaran en el centro de la acción a consecuencia de la construcción de la Segunda Estrella de la Muerte en sus proximidades. El escudo protector de la estrella de combate debía emitir una señal cercana y el Imperio decidió construir la central de transmisiones en la luna de Endor. La Alianza Rebelde traza un plan para deshabilitar la poderosa antena y será entonces cuando el comando terrestre, liderado por Han Solo y Luke Skywalker, tomará contacto con esta escéptica pero amigable raza cuyo desempeño será fundamental en la batalla final contra el Imperio.

Geonosis es un planeta del sector Arkanis que, en apariencia, presenta una imágen desértica y montañosa. Eso es debido a que los geonosianos han construido un modo de sociedad bajo tierra, habiendo construido una interminable red de grutas. La especie más extendida se organiza en colonias colmena y su ocultación dentro de una serie de torres, de origen orgánico, les protege de los agresivos depredadores que pueblan el planeta. Los geonosianos son seres cuasi insectoides que se estrucuran en castas totalmante segregadas. La clase dirigente gobierna con autoridad desmedida mientras que los obreros trabajan en grandes enjambres que con el tiempo se han convertido en un negocio más lucrativo: fundiciones para crear droides de combate. El planeta está rodeado por un cinturón de asteroides rico en metales pesados. Eso supone una fuente de materia prima interminable para las fundiciones.
El Conde Dooku ha tejido importantes lazos con los geonosianos para que la producción de droides se vea constantmente aumentada ante el inminente inicio de la guerra contra la República. Y cuando Obi-Wan Kenobi, Anakin SKywalker y la senadora Padmé Amidala irrumpen en sus dominios la reacción es inmediata. La batalla de Geonosis enfrentará a droides y Jedi. Además, supondrá el debut en acción del nuevo ejército clon de la República. Las Guerras Clon empiezan en ese detestable páramo.

Terminamos este repaso con Hoth, un planeta helado perteneciente al sector Anoat. Su órbita cercana a una estrella fría provoca que el planeta esté sumido en un clima helador cuya media oscila los 61 grados bajo cero. Además, Hoth se ve salpicado por constantes tormentas de nieve y por fuertes ventiscas que aumentan aún más la sensación de frío. Con esta climatología, son pocas la especies que han podido adaptarse pero seguimos encontrando variedades de fauna que presentan un grado importante de cercanía al medio. Los taun taun son la especie más destacable. Son una especie omnívora domesticable que se ha convertido en vehículo improvisado cuando las tormentas impiden el vuelo de los cazas. Luke Skywalker llegó a conocer bien a otra especie. Se trata de los voraces depredadores conocidos como wampa. Se trata de unos repto-mamíferos, de 2,5 metros de altura, cuya hostilidad solo es comparable a su fuerza. Solo un arma Jedi podrá asegurar la supervivencia de Luke.
En Hoth se encontraba, durante la Guerra Civil Galáctica, una de las bases más importantes de la Alianza Rebelde. Pero la llamada Base Echo fue descubierta por los ciberespías del Imperio y muy pronto Darth Vader ordenó un asalto en superficie utilizando los imponentes AT-AT. La eficiencia en la evacuación de la base demostrará una vez más que la Alianza es capaz de sobreponerse e improvisar aun cuando uno de sus centros de operaciones tenga que ser abandonado.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood

Títulos referencia para la primavera 2015: Child 44

$
0
0

En la antigua URSS estalinista la propaganda oficial difundía un mensaje claro entre la población: los ciudadanos de la Unión Soviética vivían en la mejor sociedad posible. El Estado era el garante de todos los servicios y tutelaba con rigor los destinos del país y sus habitantes para que ninguno de ellos quedara desasistido. El dirigismo y la ausencia de libertad habían hecho mella en el pueblo soviético y muchos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad eran auténticos devotos del sistema. Este es el caso de Leo Demidov (Tom Hardy), un miembro del MGB (órgano predecesor de la KGB) a quien se le encarga investigar una serie de asesinatos de niños. 

Conforme avanza en la investigación, Demidov va encontrando conexiones con las altas esferas del Partido Comunista mientras el sueño de una "sociedad libre de crímenes" se disuelve entre la sangre que el asesino va dejando a su paso. 

Child 44 es la adaptación de la novela homónima de Tom Rob Smith, publicada en 2008. En ella, el escritor británico utilizó el género del thriller para desgranar los elementos de corrupción del Estado Soviético y también la realidad de la acción política en el periodo de Josef Stalin. El sistema educativo doctrinario, el mal estado de los orfanatos y los servicios de ayuda social, la impunidad de la policía secreta, la represión de la homosexualidad... son elementos que el autor incorporó a una trama que fue unánimemente considerada como brillante y magistral. En cuanto al tema de los asesinatos, Smith se inspiró en los crímenes de Andrei Chikatilo, más conocido como el carnicero de Rostov. Entre 1978 y 1990, cometió más de 50 asesinatos de mujeres y niños. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994.


Desconocemos si la adaptación cinematográfica podrá tocar tantas teclas pero es evidente que, a priori, es uno de los films más interesantes de la nueva temporada. El escritor y prolífico guionista, Richard Price, es el responsable del libreto mientras que la dirección corresponde al sueco Daniel Espinosa, quien realiza su segundo trabajo en Hollywood tras la irregular Safe House (2012). Ridley Scott fue el primero en creer en el proyecto e iba a dirigir la película hasta que la pre-producción de Exodus lo hizo imposible. Finalmente se quedó con el rol de productor a través de su compañía Scott Free Productions.

Además de Tom Hardy veremos también a Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman (The Killing, Safe House, Robocop), Vincent Cassel (que sustituyó al inicialmente previsto Philip Seymour Hoffman), Paddy Considine, Jason Clarke, y Dev Patel (Slumdog Millionaire).

Star Wars. Planetas: Kamino, Kashyyyk, Mustafar y Naboo

$
0
0
Más allá del Borde Exterior se encuentra un espacio abierto e inexplorado cuyos misterios siguen siendo desconocidos para el resto de la galaxia. Uno de los pocos mundos con el que existe un leve contacto es Kamino. Pertenece a un sistema de trece planetas que orbitan alrededor de una estrella decadente. 

El planeta tuvo en el pasado grandes zonas terrestres pero los glaciares del interior continental se derritieron debido a un cambio climático. Prácticamente todo el terreno quedó sumergido bajo las aguas. Los Kaminoanos tuvieron que adaptarse a un medio cambiante y levantaron ciudades sobe pilotes formando grandes colonias que recuerdan la forma de las antiguas poblaciones continentales en las que utilizaban la altura para evacuar el agua de lluvia. Se trata de una raza con un intelecto muy desarrollado y se han distinguido siempre por su habilidad como clonadores.
Pero el gran diluvio les obligó a agudizar aún más su ingenio y a perfeccionar métodos que les ayuden a conseguir recursos para importar las materias primas y tecnologías que les son indispensables para sobrevivir. Perfeccionaron la técnica de clonación y practicaron la cría selectiva para asegurar la pervivencia de su raza. Aunque su carácter es austero y poco materialista, deben vender su producto como única forma de superar las adversidades que el clima les ha otorgado. 
Cuando un caballero Jedi llamado Syfo-Dyas les encargó la creación de un gran ejército clon, los Kaminoanos se lanzaron al mayor proyecto de clonación que la galaxia había conocido. Utilizando como modelo al cazarrecompensas Jango Fett, los espigados seres iniciaron una larga tarea para la cual invirtieron diez años: generar un colosal ejército de clones humanos.
El Primer Ministro de Kamino, Lama Su, siempre fue consciente de las consecuencias globales que provocarían en toda la galaxia pero la política interplanetaria no le interesa. Ellos solo cumplen con lo que se les pide sin importar el desenlace. Su aislamiento es fundamental para el trabajo que realizan.

Regresamos al Borde Exterior para hablar sobre Mustafar. Este pequeño planeta volcánico se encuentra en el sector Jenenma y es lo más opuesto a Kamino. Se trata de un mundo en volatilidad constante. Sus numerosos volcanes han creado un mundo incandescente en el que la lava se reparte por todos lados generando un clima infernal.
Pero no siempre fue así. Antaño Mustafar fue un planeta verde, surcado por frondosos bosques. Durante el apogeo de la República Galáctica, se alojaban allí numerosos templos Jedi y muchos aprendieron los caminos de la Fuerza en sus dominios. Pero los Sith creyeron que podían exterminar ese centro de aprendizaje. Los Sith utilizaron el poder del Lado Oscuro para desplazar la posición de uno de los gigantes gaseosos que rodean a Mustafar. Eso generó un cambio climático radical que forzó la evacuación de los templos Jedi. La acción del núcleo gaseoso de Jestefad cambió las constantes gravitatorias y reactivó el núcleo magmático de Mustafar con lo que los afloramientos de lava empezaron a surcar el planeta.
Desde ese momento, los mustafarianos se dedicaron a aprovechar estos brutales recursos de lava para crear grandes fundiciones que, con el tiempo, serían utilizadas por la Confederación de Sistemas Independientes para fabricar droides de combate durante las Guerras Clon. De hecho, Mustafar fue la última capital de los Separatistas antes de ser destruidos por el sable láser del que fuera un prometedor caballero Jedi y que ahora responde al nombre de Darth Vader, un poderoso Sith.
Tras acabar con el último cuartel general Separatista, Vader vio llegar una nave de transporte. En ella viajaba su esposa Padme Amidala y un invitado no esperado: Obi-Wan Kenobi. Mustafar fue el lugar del enfrentameinto final entre ambos cuyo resultado final determinó las características físicas del Vader que siempre hemos conocido.

Entramos ahora en la región de la Franja Media para hablar de Kashyyyk. El conocido popularmente como “mundo de los wookies” se encuentra en el sector Mytaranor y es un planeta de vegetación exuberante y frondosa. De hecho, se le considera el mundo más selvático de la galaxia puesto que sus árboles (llamados wroshyr) pueden llegar a medir varios kilómetros de altura. El entorno general es de jungla cerrada, surcado por grandes ríos y lagos. Su inclinación axial y la órbita perfectamente circular determina que no tenga estaciones y que el clima sea extraordinariamente cálido. Hay también grandes mares e islas repletas de arrecifes de coral y playas de arena. 
La especie dominante del planeta son los wookies, una especie de peludos humanoides cuyo miembro más conocido es el entrañable Chewbacca. Los wookies han establecido sus comunidades en los árboles wroshyr. Su extraordinaria altura y fuerza les permite sobrevivir en un ecosistema muy agreste plagado por una fauna muy diversa que, especialmente, se concentra en las partes bajas de la jungla. Por ello los wookies siempre han vivido en las partes altas de los árboles, como forma de defensa natural ante otras especies.
A pesar de su apariencia contundente y salvaje, los wookies siempre han tenido una gran vocación pacífica y se han integrado en las grandes instituciones de la República Galáctica. Con el auge del Imperio, se les consideró enemigos del régimen y la mayor parte de ellos fueron confinados en Kashyyyk bajo vigilancia. El objetivo de los mandos imperiales era asegurar que una raza de la competencia, habilidad y fuerza de los wookies no se uniera en masa a la Alianza Rebelde. Con el advenimiento de la Nueva República, los wookies volvieron a los centros de poder.

Concluimos este recorrido con uno de los planetas más bellos de la galaxia: Naboo. Se encuentra en la Franja Media, dentro del sector Chommell. Se trata de un planeta en el que dos civilizaciones conviven de forma simbiótica. Por un lado, tenemos a los humanos que habitan la superficie, conocidos como los naboo. Tiene su capital en la ciudad de Theed. Por otra parte, tenemos a unos seres amfibios conocidos como los gungan. Los gungan habitan en el núcleo acuático del planeta y su capital recibe el nombre de Otoh Gunga.
Naboo es un planeta de estructura curiosa y única. Su núcleo es poroso y acuático. No tiene un centro magmático ni una corteza o manto pétreo. Los continentes de la superficie son piezas de tierra en suspensión. En el núcleo acuático viven toda clase de depredadores a cual más mortífero. Los gungan y los naboo llevan tiempo distanciados pero los acontecimientos relacionados con el bloqueo comercial al cual son sometidos por la Federación del Comercio, determinará que vuelvan a unirse para hacer frente a una invasión droide que pretende generar una gran crisis en la Antigua República.
Los naboo forman una sociedad pacifista, dialogante y amante de la cultura y las artes. Su compromiso con la Democracia es intrínseco a su historia y se articulan entorno a un sistema monárquico de elección democrática donde el máximo periodo de gobierno del Rey o Reina se limita a ocho años. Durante el reinado de Padme Naberrie Amidala, el planeta tuvo que afrontar su desafío más importante. Superada esa amenaza, Padme concluyó su mandato y posteriormente fue elegida para representar a Naboo ante el Senado Galáctico. 
El compromiso democrático de Naboo con la República es incuestionable aunque el que fuera su senador y posterior Canciller Supremo, Palpatine, tenía unos planes muy diferentes a los que consagra su pueblo.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood

Star Wars. Planetas: Tatooine, Utapau y Yavin 4

$
0
0
Tres importantes planetas del Borde Exterior siguen ocupando nuestra atención. Y el primero de ellos es un pilar fundamental de la saga: Tatooine.

Tatooine se encuentra en el sector Arkanis y su situación, como cruce de caminos entre varias rutas comerciales, le otorga una posición privilegiada para beneficiarse del tránsito de naves de transporte que suelen hacer escala en el más importante de sus puertos: Mos Eisley. Los trapicheos, el contrabando y el tráfico ilegal de mercancías tienen un escenario privilegiado para desarrollarse puesto que el planeta no tiene un sistema de gobierno establecido. En un contexto de completa anarquía, los contrabandistas, cazarecompensas y traficantes gozan de manga ancha para sus negocios. Ni siquiera el Imperio dispone de una presencia fija. Tatooine concentra poderosos clanes criminales que tratan de buscar el lucro individual y extender el caos. En el planeta todo sirve a intereses personales y no existe ningún atisbo de resistencia política clandestina. Por consiguiente, al Imperio no le interesa demasiado lo que allí pueda suceder. Solo cuando una cápsula procedente de un destructor estelar se estrella en su superficie, se activan todos los protocolos de alarma. Porque ya sabemos que en su interior se esconde la semilla de una gran ofensiva de la Alianza Rebelde…

Tatooine es un planeta completamente desértico en superficie pero su atmósfera conserva una gran cantidad de humedad procedente de la época en que grandes océanos bañaban su corteza. Recoger esa humedad se convirtió en el único negocio legal de Tatooine.
Las granjas de humedad se encuentran por doquier. Utilizan sofisticados vaporizadores para recoger la humedad del aire y transformarla en agua para venta y consumo propio. El agua generada también sirve para irrigar cultivos, dispuestos en grandes hoyos bajo tierra, donde no pueden ser dañados por la potente luz del sistema binario de Soles: Tatoo I y Tatoo II.
Tatooine es decisivo en la saga por haber sido el hogar de un padre y un hijo, separados por un lapso de treinta y dos años. Anakin Skywalker nació allí como esclavo y se marchó para convertirse en Jedi. Diez años después, su regreso precipitado le convirtió en protagonista de un hecho trágico y nunca más volvió a la superficie de esa “roca inmunda”. Su hijo, Luke, fue llevado a Tatooine siendo un bebé para ser protegido de la cólera del Emperador. Obi-Wan Kenobi le dejó al cuidado de Owen y Beru Lars y permaneció allí veinte años como exiliado mientras perfeccionó su conocimiento de la Fuerza. La llegada de dos curiosos droides a la granja de humedad del tío Owen, precipitó una cadena de acontecimientos que serían claves en el devenir de la Guerra Civil galáctica. Y el joven Luke Skywalker hallaría finalmente su destino…

Cambiamos el objetivo y nos trasladamos a Utapau, un planeta cavernoso del sector Tarabba. Este insólito planeta también estuvo antaño cubierto por grandes océanos pero su corteza estaba compuesta por materiales fácilmente erosionables y, a lo largo de milenios, el agua fue excavando enormes cavernas que llegaron a rozar el núcleo magmático. Esta profundización en el manto del planeta afloró una rica variedad de minerales que son la principal fuente de subsistencia de los utapaunos. Las dos razas autóctonas de Utapau son conocidas por su habilidad para comerciar. Por otra parte, siempre han huido de conflictos y se han mantenido protegidos por una árida y erosionada superficie que les ofrece discreción. 
Pero esas intenciones de eterna neutralidad fueron barridas cuando Darth Sidious ordenó al general Grievous la conquista del planeta para sacar rendimiento de sus minerales en favor de la Confederación de Sistemas Independientes durante las Guerras Clon. Obi-Wan Kenobi siguió la pista de Grievous hasta Utapau y consiguió defenestrarle. Poco después, Sidious accedió al poder total en la capital y convocó la Orden 66 por la cual el ejército clon debía exterminar a todos los Jedi. Obi-Wan fue atacado aunque consiguió escapar.
Toda su clase dirigente fue esclavizada y deportada quedándose una delegación permanente del Imperio para administrar la extracción de minerales. Tras la victoria de la Alianza Rebelde en la Guerra Civil, los nuevos mandatarios de Utapau decidieron agregarse a la Nueva República rompiendo su tradicional aislamiento.

Concluimos este capítulo con Yavin 4. Se trata de un pequeño satélite boscoso que orbita alrededor de un gigantesco planeta gaseoso del sector Gordian. 
El pequeño Yavin 4 fue abandonado por la raza guerra de los Massassi hace siglos y permaneció deshabitado hasta que la Alianza Rebelde lo convirtió en su centro de operaciones tras ver comprometida su posición en Dantooine. Sin riquezas minerales ni razas a las cuales someter, Yavin 4 ha permanecido fuera del interés del Imperio llegando a ser incluso obviado en la cartografía oficial. Eso le convirtió en un lugar idóneo para que la Alianza Rebelde pudiera ocultar buena parte de su flota. 
Los Massassi construyeron grandes templos piramidales que los ingenieros de la Alianza reformaron para convertirlos en dependencias de mando y hangares para cazas. 
Hasta allí llega el Halcón Milenario, con la Princesa Leia a bordo, transportando los planos técnicos de la Estrella de la Muerte. Pero nada es gratutio ya que el Imperio ha conseguido colocar una señal de transmisión en la nave de Han Solo y ahora conocen la ubicación. El Gobernador Tarkin prepara la Estrella de la Muerte para acabar con la rebelión de un solo golpe. Aprovechando el pequeño margen que les queda, los rebeldes despliegan su ofensiva tratando de destruir la estación espacial antes de que la base quede al descubierto.
Cabe destacar que Yavin 4 también apareció en un capítulo de la serie animada sobre la Guerras Clon. En el mismo presenciábamos un enfrentamiento entre Anakin Skywalker y la joven Sith, Asajj Ventress.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood

Philip K. Dick, Schwarzenegger, Verhoeven y Total Recall

$
0
0

Si hace unos días hablamos de Richard Matheson, hoy nos centramos en otro gran autor de literatura fantástica y ciencia-ficción: Philip Kindred Dick (1928-1982). 

En sus ensayos, novelas e historias cortas, Philip K. Dick trabajó intensamente en la eterna lucha del individuo ante injusticias morales perpetradas por grandes corporaciones. Mientras los personajes construyen su propia identidad, deben superar las enormes dificultades que genera un sistema establecido desde las altas esferas del poder. Esta visión que algunos analistas han relacionado con una dura crítica al sistema político occidental, no debería ser tan prejuzgada a tenor del número de experiencias paranormales y trastornos mentales que Dick sufrió a lo largo de su vida. Todas esas vivencias parapsicológicas revirtieron positivamente en su creatividad pero debería separarse la ficción de un posible mensaje socialmente doctrinario que el autor nunca corroboró. 

En su producción literaria (44 novelas y más de 120 historias cortas) encontramos títulos muy diversos y obras de una calidad extraordinaria. Muchas de ellas han llamado la atención del cine y han sido adaptadas con un gran éxito. No sabemos cual habría sido la reacción del autor ante esa acogida puesto que murió precipitadamente a causa de un derrame cerebral.

Las adaptaciones más conocidas son: 

Do Androids Dream of Electric Sheeps? (1968). Con guión de David Peoples y Hampton Fancher. Dirigida por Ridley Scott con el título Blade Runner (1982). 
Second Variety (1953). Guión de Dan O'Bannon y Miguel Tejada-Flores. Dirección de Christian Duguay. Estrenada con el título Screamers en 1995. 
Impostor (1953). Adaptada por David Twohy, Ehren Kruger y Caroline Case. Dirigida por Gary Fleder y estrenada en 2001. 
Minority Report (1956). Adaptada por Jon Cohen y Scott Frank. Dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 2002. 
Paycheck (1952). Guión de Dean Georgaris y dirección de John Woo. Estrenada en 2003. 
A Scanner Darkly (1977). Escrita y dirigida por Richard Linklater en 2007. 
The Golden Man (1953). Guión de Gary Goldman, Jonathan Hensleigh y Paul Bernbaum. Dirigida por Lee Tamahori con el título Next (2007).
Adjustment Team (1954). Escrita y dirigida por George Nolfi con el título The Adjustment Bureau (2011).

A buen seguro, encontraréis a faltar un título en esta lista. No lo he incluido porque quiero detenerme un poco más sobre el mismo. Se trata de We Can Remember It for You Wholesale, más conocido por el título de la adaptación cinematográfica: Desafío Total (Total Recall).

Los guionistas de Alien, Dan O'Bannon y Ronald Shusett, se habían reunido, en varias ocasiones, con Philip K. Dick y consiguieron los derechos de adaptación a finales de los 70. Escribieron un borrador de guión y trataron de conseguir la financiación necesaria para producir la película. Tras varios fracasos, apareció el todopoderoso Dino De Laurentiis y empezó la activación del proyecto. Durante varios años, se esforzó en sacar adelante la película pero nunca encontraba el director y el reparto adecuado hasta que obtuvo la implicación de David Cronenberg. El canadiense se sumergió en el proyecto por completo y trabajó durante un año con Shusett. Pasado ese tiempo, el guión resultante se acercaba mucho al material original de Dick pero esa nunca había sido la idea de los guionistas que querían una película con más acción y atractiva para el gran público. Finalmente, el colapso financiero de Laurentiis le obligó a vender los derechos de nuevo y allí fue donde Shusett logró lo que quería.   

Arnold Schwarzenegger llevaba tiempo interesado en Total Recall y persuadió a Carolco para que se hiciera con los derechos puesto que estaba dispuesto a protagonizarla y a convertirla en un gran éxito. A finales de los 80 nadie podía negarle nada al austríaco y así fue como Mario Kassar y Andrew G. Vajna se comprometieron con la película al pagar tres millones de dólares a De Laurentiis. Schwarzenegger negoció un sueldo de 10 millones y se reservó algunas prerrogativas como la elección del director, reparto, guión y promoción. La película se iba a convertir en un gran espectáculo de ciencia-ficción pero Arnold necesitaba a un director capaz de orquestrar todo aquello y pensaba en alguien que le había impresionado con Robocop: el holandés Paul Verhoeven.


El 24 de agosto de 2012, tuve la oportunidad de asistir a una sesión de la American Cinematheque en el Egyptian Theatre de Hollywood. Se proyectaba Total Recall y después había un Q&A con Verhoeven y dos de los guionistas: Ronald Shusett y Gary Goldman (Dan O'Bannon murió en 2009).

La conversación que se estableció entre ellos fue de lo más interesante y también hubo espacio para oír las fuertes críticas de Verhoeven hacia el remake dirigido por Len Wiseman que se había estrenado hacía pocas semanas. Al parecer, uno de los productores de la nueva versión había declarado que la película iba a dejar muy atrás a su predecesora en todos los aspectos y que iba a ser un auténtica representación de la historia imaginada por Philip K. Dick. Verhoeven respondió que vista su acogida crítica y comercial, el film protagonizado por Colin Farrell demostraba que estaba muy lejos de las palabras propagandísticas del productor de turno.

Verhoeven también rememoró las experiencias del rodaje en los estudios Churubusco de Mexico DF. Hizo constar la dificultad que entrañaba la producción pero, al mismo tiempo, afirmó que fue uno de los rodajes más tranquilos de su carrera. Confirmó que Schwarzenegger fue quien le contrató para el puesto de director tras ver el resultado de Robocop (1987). Una vez en el puesto, Verhoeven fichó a Gary Goldman para que trabajara con Shusett en una versión definitiva del guión que eliminara cualquier trama superflua. Tenía claro que el ritmo nunca debía bajar; el público debía estar sometido a un constante vaivén y las escenas transicionales siempre eran el preámbulo de algún nuevo impacto. Nada debía interponerse en este plan maestro. Esta forma de desmenuzar el guión y quedarse con la esencia ha sido siempre una de las características que definen al realizador de Amsterdam. Él mismo explicó que repitió este mismo proceso con guionistas como Ed Neumeier, Joe Eszterhas y Andrew Marlowe.

imagebam.com
Foto de Nestor Bentancor.
www.desdehollywood.com
imagebam.com
Ronald Shusett, Gary Goldman y Paul Verhoeven junto al moderador de la American Cinematheque
Lo bueno de trabajar para Carolco es que ellos solo imponían al actor protagonista. Con el resto de la película, el director disponía de libertad total. Eligió el reparto que se le antojó. Apostó por una bellísima actriz sin suerte hasta ese momento (Sharon Stone); contrató a una actriz hispana (Rachel Ticotin) que estaba desaparecida en combate desde Distrito Apache (Fort Apache-The Bronx, 1981); incorporó al siempre expeditivo Michael Ironside (tras las negativas de Kurtwood Smith y Robert Davi) y recuperó a Ronny Cox tras la buena experiencia trabajando con él en Robocop. Además, pudo contar con sus técnicos de confianza y ese mismo esquema también se plasmó en su siguiente proyecto, Instinto Básico (Basic Instinct, 1992), donde Carolco estipuló que Michael Douglas debía encabezar el reparto. El resto fue responsabilidad única de Verhoeven.

La cinta dispuso de un presupuesto altísimo y obtuvo 261 millones en el box-office. Ocupó la quinta posición entre las películas más taquilleras de 1990 a nivel mundial. Tras la proyección en pantalla grande, se hace patente que sigue siendo un gran film de acción. Tiene un ritmo imparable e incluye buenos giros argumentales (aunque no todos los que escribió Philip K. Dick), además de incorporar una fantástica partitura musical a cargo de Jerry Goldsmith. Sharon Stone está espléndida en su limitado papel y tiene frases absolutamente hilarantes. Ronny Cox está perfecto en su rol. Representa a uno de aquellos villanos carismáticos que se echan en falta en ocasiones. Aunque me sigue sobrando una frase que pronuncia Cohaagen: "I'll blow this place up and be home in time for corn flakes". 

En general, los diálogos tienen una contudencia brutal y esa "mala leche" que se expresa es precisamente lo que se contrapone al estilo aséptico y apto de los remakes recientes de Robocop y Total Recall. Vista con el tiempo, lo único que lamento es el exceso de rodaje en interiores. La apariencia de los decorados me recuerda al estilo "pladur" tan característico en las series de Star Trek. Los maquillajes prostéticos de Rob Bottin no han resistido demasiado bien el paso del tiempo pero aún siguen resultando aceptables. En cualquier caso, son representativos de la última fase de efectos especiales mecánicos en Hollywood. Tres años después, llegó a las pantallas Jurassic Park y lo cambió todo. Llevó mucho más lejos la creación digital de lo que James Cameron y Robert Zemeckis habían dispuesto hasta el momento. Empezó una nueva etapa en la evolución del séptimo arte, abriendo un gran horizonte de posibilidades técnicas que algunos directores han sabido utilizar mejor que otros. Por lo demás, creo que Verhoeven hizo un buen trabajo y Arnold Schwarzenegger funcionó de maravilla interpretanto el doble papel de Quaid / Hauser.

La última pregunta que se le formuló a Verhoeven en la sesión fue qué títulos recomendaría a los jóvenes estudiantes de cine. Su respuesta fue simple y rotunda: "watch Hitchcock movies".


Pitt, Hanks y Norton se asocian con HBO en "Lewis and Clark"

$
0
0

El viaje exploratorio de Lewis & Clark, a principios del siglo XIX, representó una de las grandes epopeyas de la historia. Penetrar en el vasto territorio de la Louisiana y llegar hasta el Pacífico supuso una travesía cartográfica de primer orden. Siempre he sentido fascinación por esta gran aventura y por ello os emplazo al artículo que realicé sobre los hechos principales que acaecieron en el transcurso de la exploración.

Este gran itinerario por la América del Norte más salvaje alberga, de forma intrínseca, un material idóneo para el cine. Sin embargo, solo existe una película para la gran pantalla. Se trata de Horizontes Azules (The Far Horizons), dirigida por Rudolph Maté y protagonizada por Fred MacMurray y Charlton Heston en 1955. Esta cinta siempre me ha parecido floja e intrascendente. Se nos presenta una trama suavizada y rutinaria con un final demasiado ligero. No existen claroscuros en los personajes puesto que se trataba de un film que apostaba por narrar una historia de aventuras sin plantearse, en ningún momento, mayores ambiciones.

Un episodio histórico que es pilar básico en las aulas de Estados Unidos, necesitaba una nueva versión cuyo guión mostrara mayores niveles de complejidad y se hiciera eco de las vicisitudes que sí han referenciado algunos documentales como el perteneciente a la serie "The Real West". Pero esa ansiada propuesta no ha llegado nunca. Quizá los estudios han descartado producirla al pensar que compactar la historia en dos horas volvería a dejar demasiadas cosas fuera.

Y aquí es donde entra la cadena televisiva que más ha contribuido a la proclamación de lo que se ha llamado "La Tercera Edad de Oro de la TV". Se trata, como no podía ser de otra forma, de la HBO

Michael Lombardo, Presidente de programación de HBO, ha confirmado que la miniserie, de seis horas de duración, estará basada en el libro Undaunted Courage, de Stephen E. Ambrose (autor también de Band of Brothers, otro éxito de la cadena). John Curran(The Painted Veil) ocupará la silla de dirección a partir de un guión que ha escrito él mismo junto a Michelle Ashford (The Pacific) y Edward Norton.


Brad Pitt, Tom Hanks, Gary Goetzman, Dede Gardner y, de nuevo, Edward Norton son los productores ejecutivos de un proyecto que empezará a rodarse en verano. En cuanto a los actores se ha elegido a Casey Affleck para el papel de Meriwether Lewis y al belga Matthias Schoenaerts para dar vida a William Clark. Mis actores soñados, para una película, siempre habían sido Christian Bale y Patrick Wilson pero hay que adaptarse a los tiempos y a los formatos. He visto poco a Schoenaerts pero creo que Affleck ha acreditado, en sus papeles anteriores, un registro ideal para encarnar a personajes torturados. Y Meriwether Lewis tenía ese componente aunque no lo hayamos visto hasta ahora.

Estaremos atentos al desarrollo de esta propuesta.

Star Wars. Personajes: Jar Jar Binks. Por Fran Marí

$
0
0
Cuando en 1999 se estrenó Episodio I: La amenaza fantasma, más de quince años después del Episodio VI, todos los fans esperaban que Lucas les mostrase una película digna de tan larga espera. Pero, para muchos, no fue así. Este arranque de las precuelas de la saga recibió duras críticas en muchos sentidos, y una de las más duras cayó sobre un personaje, Jar Jar Binks. Este era uno más de las decenas de nuevos personajes que fueron presentados en este nuevo episodio, pero si bien personajes como Qui-Gon Jin tuvieron un respeto casi inmediato, Jar Jar se convirtió en el saco de boxeo de los detractores de la nueva trilogía.
Este personaje, que para algunos es el culpable de convertir el Episodio I en un mal episodio, recibió todo tipo de críticas, pero hubo dos que destacaron por encima de las demás. En primer lugar, se criticó duramente a George Lucas de incluir a este personaje con el único fin por el cuál también fueron incluidos los ewoks en el Episodio VI, abrir el mercado del film a un público más juvenil, y de este modo conseguir millones de dólares en la venta de merchandising. Por otro lado, se tildó al personaje de muestra racista, por el cierto parecido de su acento con el inglés jamaicano, alegando que, con Jar Jar, Lucas mostraba el estereotipo racista del jamaicano, incluso se llegó decir -y aún se dice- que su nombre es así por el dios de los rastafaris, Jah. Pero todo ello no es más que una forma de buscar lo negativo cuando, en realidad, en ningún momento pasó por la mente del equipo de Lucas reproducir dicho estereotipo. Además, si hubiera sido realmente un acto racista, ¿Ahmed Best, actor afroamericano que interpreta al personaje, no hubiera dado su opinión?

Pero, a parte de críticas ¿quién es Jar Jar Binks en realidad? Jar Jar es un gungan, un ser anfibio de aspecto humanoide que vive en los inmensos lagos del planeta Naboo. A pesar de ello, no tienen contacto directo con los humanos que viven el mismo planeta, que consideran indignos y origen de todos los problemas. Los gungan habitan ciudades submarinas. En particular, Jar Jar es un gungan desterrado de su ciudad natal, Otoh Gunga después de inundar, por accidente, la mayor parte de la mansión del jefe Nass. Esta fue la gota que colmó el vaso, pero la lista de desastres y meteduras de pata provocadas por Jar Jar es más larga de lo que él mismo admite, y es por ello que Qui-Gon Jin se lo encuentra en la superficie del planeta merodeando en las zonas pantanosas. Después de su aventura en Tatooine, este gungan se convertirá en pieza esencial de la alianza entre los naboo y sus congéneres, haciendo que el jefe Nass lo ascienda a general, y a pesar de que nadie escuche sus órdenes en el campo de batalla contra los robots de la federación, su valor en la sociedad gungan lo llevarán a ocupar un lugar en el senado al lado de la senador Amidala. Será durante la ausencia de esta que Jar Jar representará a Naboo y, con la mejor de las intenciones, el gungan dará paso a nueva era galáctica cuando presente una moción para que el canciller supremo acepte poderes extraordinarios para la creación de un ejército.

Después de una breve aparición en el Episodio III -y quizá motivado por las duras críticas recibidas por parte del público- se pierde de vista al gungano, desapareciendo del canon del universo Star Wars. Según el videojuego Star Wars: El poder de la fuerza, Jar Jar se opuso a la creación del Imperio por lo que fue capturado, congelado en carbonita y colocado en la sala de trofeos del capitán imperial Ozzik Sturn en el planeta Kashyyyk. Pero, por lo que sabe después, Jar Jar estaría presente en la liberación de Coruscant -según el videojuego Galactic Battlegrounds: Clone Campaings- o en la de Naboo -según la escena final añadida a El retorno del jedi en 2004-.

Personalmente siempre he considerado a Jar Jar un personaje muy agradable, patoso y desastre, pero entrañable, que aún cuando la oscuridad se cierne sobre el universo logra arrancarnos una sonrisa. Es cierto que cuando lo conocí apenas tenía once años, pero ahora, cada vez que veo La amenaza fantasma no puedo evitar seguir encantado con él.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood.

Spielberg on Spielberg: Loca Evasión (The Sugarland Express, 1974)

$
0
0


"The Sugarland Express es la película que, lo digo con sinceridad, si tuviese que volver a hacer, haría de una forma totalmente diferente."

En una reciente entrevista, Steven Spielberg se refería de esta forma a la que fue su opera prima cinematográfica. Aunque se trata de una película poco considerada dentro de su filmografía, el director luchó bastante para convertir el guión de Hal Barwood y Matthew Robbins en su primer trabajo oficial para la pantalla grande.

El primer productor con el que contactó fue Jennings Lang, a la sazón uno de los nombres de referencia en la industria cinematográfica de los 70. Pero éste tenía un calendario de proyectos muy apretado y no pudo vincularse aunque le encantó el guión y le recomendó a Spielberg que contratara a una estrella para uno de los tres papeles principales: el matrimonio decidido a rescatar a su hijo del sistema público de adopción en Texas o el policía encargado de perseguirles.

Con la opción de Lang descartada, Spielberg recurrió a un dúo de productores vinculados a Universal Pictures: Richard D. Zanuck y David Brown. A ambos también les entusiasmó el guión, basado en hechos reales. Los personajes de Lou Jean y Clovis Poplin eran el espejo del matrimonio formado por Ila Fae Holiday y Robert Dent. Barwood y Robbins habían añadido numerosos elementos a la trama real y querían convertir la película en una road movie antiheroica. 

Spielberg, por su parte, seguía buscando a la estrella para encabezar el reparto y contactó con Jon Voight. Se reunieron en el restaurante The Source, en Sunset Boulevard. El director le explicó a fondo sus intenciones pero...
"Voight fue todo un caballero, pero al final de la comida me dijo que no estaba interesado porque yo no tenía suficiente experiencia. Nunca lo dijo, pero me imagino que le ponía nervioso el hecho de que fuese mi primera película para el cine."
La negativa recibida condujo a Spielberg hacia los planes de los productores que consideraban a Lou Jean Poplin como el personaje más interesante de la película. Así fue como concertaron una entrevista entre el director y Goldie Hawn. Goldie era una actriz importante en ese momento y aunque sus papeles recientes no habían sido nada del otro mundo, acreditaba un Oscar logrado en su debut con Cactus Flower (1969). A la edad de 29 años resultaba perfecta para el papel de la alocada Lou Jean. Spielberg fue a verla a su casa, charlaron sobre el guión y a la salida ya tenía a la protagonista confirmada.


The Sugarland Express es la historia de un matrimonio con problemas permanentes con la justicia que les han llevado a pasar varias estancias en prisión. Pero tienen un hijo que va a ser entregado en adopción por parte de las autoridades. En una visita a la penitenciaría Beauford H. Jester, Lou Jean persuade a Clovis para fugarse aunque solo le quedaban cuatro meses para cumplir la condena. Tras retener a un taciturno agente de policía como rehén, la pareja se embarcará en una huida sin control por las carreteras de Texas mientras su audaz irresponsabilidad se gana el apoyo de la gente. Convertidos en unos bufones a nivel popular, luchan por recuperar lo que más les importa mientras la policía les pisa los talones.

Spielberg acabó contando con William Atherton para el papel de Clovis y con el gran Ben Johnson (habitual secundario en grandes películas de John Ford y Sam Peckinpah) para dar vida al comprensivo y tolerante Capitán Harlin Tanner, encargado de la persecución. 

La cinta transita entre la desenfrenada road movie y una serie de momentos intercalados en que vemos como el hijo de ambos se encuentra en un ambiente familiar mucho más propicio que el que sus padres biológicos podrían darle en caso de lograr su utópico objetivo. Se plantea la encrucijada entre el idealismo irracional y la sobriedad realista. Los Poplin se acaban convirtiendo en un espectáculo de feria, jaleado por una población que solo quiere divertirse a costa de ellos al encender la televisión. El motivo que les puso en marcha al principio se acaba diluyendo en una simple escapada por la supervivencia. Una interesante reflexión que utilizó un formato poco visto hasta entonces.
"Para mí, los héroes son los policías, y creo que los malos son los simpatizantes que simpatizaban con esta gente un poco demasiado. Es, más que cualquier otra cosa, una terrible crítica a los medios de comunicación. Presentamos un circo sobre ruedas. Y me gusta la idea de que en la actualidad cualquiera de nosotros pueda hacer una gran noticia de una acción neurótica, nimia y simple, que es más o menos de lo que trata esta película."

Para Spielberg, The Sugarland Express conectaba con uno de sus films preferidos: El Gran Carnaval (Ace in the Hole), dirigida por Billy Wilder en 1951. Allí se manifestaba el ambiente carnavalesco que se genera alrededor de la historia de un hombre atrapado en una mina subterránea. Capitalizar este hecho, adaptándolo a la trama de Loca Evasión, fue uno de sus objetivos y en eso se vio apoyado por la interpretación de Goldie Hawn. La actriz consigue que, más allá de la locura inherente a la disparatada huida, pensemos que para ella se trata de un asunto de la máxima gravedad. 
"Pensé que era una fantástica actriz y que sería bueno para mí hacer mi primera película con ella. Cooperó muchísimo y tuvo miles de buenas ideas que aportamos al guión."
Desde el punto de vista técnico, Spielberg destacó enormemente. Tratándose de su primera película disponiendo de un presupuesto amplio, demostró una capacidad increíble al orquestar secuencias de persecución con centenares de coches. A los críticos les impresionó este hecho y alguno escribió que la forma de rodarlas estaba por encima de otros cineastas ya consagrados. Además, la cinta fue premiada en el Festival de Cannes como mejor guión. Sin embargo, la acogida comercial no fue nada del otro mundo.
"The Sugarland Express tuvo buenas críticas, pero yo hubiese cambiado todo eso por más público. La película cubrió gastos pero no tuvo beneficios."

Pero el film sí que consiguió algo importante: le puso en la agenda de los grandes productores. Ahora tenía una película de gran formato que servía como carta de presentación. Sin embargo, Spielberg sigue considerando que lo más importante de Loca Evasión fue el inicio de una colaboración histórica...

Años atrás, se había topado con una grabación de la banda sonora original de The Reivers, una cinta de Mark Rydell protagonizada por Steve McQueen en 1969. Spielberg quedó embelesado por la música de John Williams y desgastó ese LP porque no podía parar de escucharlo. En una ocasión dijo: "Cuando ruede mi primer largometraje, sea quien sea este tipo, quiero que componga la banda sonora."

Y así fue como esa composición, caracterizada por unas constantes notas de harmónica, se convirtió en el inicio de una estrecha colaboración que se ha mantenido a lo largo de cuatro décadas. Y no olvidemos algo tremendamente importante. Cuando George Lucas buscaba compositor para Star Wars, Spielberg le recomendó a Williams. El de Modesto es conocido por pronunciar las siguientes palabras: "Tras ver como trabaja y escuchar los resultados, ya no tuve dudas. No había nadie mejor que él."

Zanuck y Brown querían volver a trabajar con Spielberg y le pasaron una novela cuyos derechos acababan de adquirir. Trataba sobre la presencia amenazante de un escualo en la localidad turística de Amity...

Star Wars. Personajes: Anakin Skywalker / Darth Vader. Por Fran Marí

$
0
0
Si existe un personaje alrededor del cual gira el argumento de las seis películas y las dos series de animación, este no es otro que Anakin Skywalker.

Anakin nació en Tatooine de una concepción casi divina a través de la fuerza, ya que, según Shmi, su madre, este no tiene padre, algo que Qui-Gon acepta en seguida sin dudar como una más de las evidencias de que Anakin será el niño de la profecía, que traerá equilibrio a la fuerza.
Podríamos estar páginas y páginas hablando de momentos imprescindibles para el personaje, desde la muerte de su madre, a la Qui-Gon Jinn, pasando por la influencia del Emperador, sin embargo hay uno que, indudablemente, es el mejor y más esperado. Para esto debemos remontarnos a 1980, se estrena El Imperio contraataca, y todo el mundo descubre que Darth Vader es el padre de Luke, y lo primero que todos se preguntan es ¿cómo era Anakin cuando era joven, sin la máscara y toda su maquinaria? Parcialmente se respondió tres años más tarde cuando vimos el rostro de un demacrado Anakin, pero eso no era lo que el público realmente quería ver, sino que querían ver al joven Anakin cuando se enamoró de la madre de Luke y Leia. Y dieciséis años después tuvieron la respuesta. Anakin que era un niño humano, sin más. Entre los Episodios I y II lo vimos crecer, y por fin llegamos al III. Ese episodio que cerraba el ciclo empezado casi treinta años antes, y para ello era necesario… ¡Qué digo! Imprescindible, que se mostrara como el apuesto Anakin Skywalker, se convertía en el casi cyborg y villano Darth Vader. Y en una escena que pasará a los anales del cine, vemos como ese joven jedi se convierte en el temido lord sith que, con solo pronunciar su nombre, causa pavor a todos… Sobre todo a Luke cuando le diga su archiconocida frase: “Luke, yo soy tu padre”.

Seguramente, el personaje de Anakin/Vader ha sido el que más actores ha necesitado para que se convirtiera en el personaje que hoy todos conocemos. En los episodios I, II y III, Anakin fue interpretado por Jake Lloyd y Hayden Christensen, sin mayores dificultades que las interpretativas, y con el place añadido para el segundo de tener el honor de enfundarse el traje de Darth Vader para la escena final de La venganza de los Sith. Sin embargo, en la trilogía original la cosa no fue tan fácil.

El actor escogido, por sus dimensiones, fue David Prowse, cuyo talento interpretativo era más bien pobre, sin embargo aportaba al personaje el tamaño necesario para convertirse en temible… Hasta que hablaba. Era entonces cuando el acento galés indescifrable del actor se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza, ya que además de quitarle seriedad al personaje, la voz resonaba en el interior de la máscara provocando un efecto muy triste. Fue entonces cuando Lucas quiso darle una voz potente e inquisitiva, primero se pensó, cuya voz le hubiera dado a Darth Vader algo impagable, pero era demasiado reconocible, así que la elección fue James Earl Jones. ¡Y vaya elección! Además de la innegable profundidad sonora, la pronunciación perfecta del inglés le dio ese toque más serio y noble al personaje de Vader. La voz de Darth Vader se ha convertido en una pieza tan esencial del personaje que, en nuestro país, el encargado de ponerle voz fue el gran Constantino Romero, siendo considerado por los propios responsables de la película como una de las mejores voces internacionales de Vader. Para las escenas de esgrima, para lo que el estilo de Prowse era más que extraño, fue Bob Anderson el que se enfundó el traje. Finalmente, cuando su rostro es descubierto al final del Episodio VI, la cara es la de Sebastian Shaw.


Puede que Anakin sea un personaje más bien soso, superado por otros de la nueva trilogía como Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Darth Maul o, incluso, Jar Jar Binks… No, ahora en serio, el personaje de Anakin, tanto el niño como el hombre previo a convertirse en Darth Vader, es un poco insustancial, y más si lo comparamos con el que fue su predecesor y a la vez sucesor… Darth Vader.

Con el aspecto de una antigua armadura de samurái, Darth Vader impactó con fuerza la vida cultural de los setenta y principios de los ochenta, a pesar de no ser uno de los protagonistas, se convirtió en un símbolo de la saga, dando un salto de gigante para convertirse en un hito cultural de esa época, incorporándose a la cultura pop y saliendo de la gran pantalla pasando a ser algo del día a día, desde estar estampado en una lata de comida a ser una gárgola de la catedral de Washington.

Me acabo de dar cuenta que he hablado de muchas cosas menos de la vida de este personaje. Pues para aquellos perezosos que no quieren ver las películas o leerse una de las múltiples biografías que circulan por la red, aquí va un resumen: Anakin era un niño muy bueno, muy bueno, muy bueno, que le pasaron cosas muy malas, muy malas, muy malas, y se convirtió en un hombre muy malvado, muy malvado, muy malvado, y al final… George Lucas lo cambió digitalmente.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood.

Primer "behind the scenes" de Spectre

$
0
0

"The thing that Sam and I talked about was how we are going to top 'Skyfall'. It's going to be 'Spectre' and, so far, it's a great start. I think that we are going to continue the history of the Bond films, making things that are exciting for the audience to look at and what could be more exciting than to be on top of the world?"
Dennis Gassner (Diseñador de producción en Spectre)

El rodaje de Spectre en localizaciones austríacas promete ofrecer poderosas secuencias de acción. Este primer featurette contribuye a incrementar la expectación sobre un film de presupuesto estratosférico. Se habla de una cantidad cercana a los 350 millones de dólares. Sam Mendes dispone de recursos casi ilimitados en esta cinta.



Y como bonus track, adjunto un vídeo grabado durante la sesión fotográfica de Vanity Fair en Inglaterra. Entre otras cosas, los intérpretes se posicionan entorno a su Bond favorito (a partir del minuto 1:20). Vemos a Judi Dench, Michelle Dockery, Jude Law, Damian Lewis, Dominic West, Tom Hiddleston, Matthew Goode, Keira Knightley, Felicity Jones, James Corden, Clive Owen, Kenneth Branagh, Jeremy Irons, Jack Huston, Ruth Wilson, Terence Stamp, Natalie Dormer, Sophie Turner, James McAvoy, Jack O'Connell y Orlando Bloom, entre otros.

Spielberg on Spielberg: Tiburón (Jaws, 1975). Primera parte

$
0
0

"Pienso en una etapa de mi vida en la que era mucho más joven de lo que soy ahora. Creo que era más valiente porque era más joven, o porque era más estúpido. No estoy seguro de cual. Por eso, cuando pienso en Tiburón, pienso en valor y estupidez. Y pienso en esas dos cosas existiendo bajo el agua." 
"Tiburón fue mi Vietnam. Básicamente se trataba de gente naíf contra la naturaleza, y la naturaleza nos vencía todos los días."

Tiburón es una de las películas más relevantes de la historia del cine. Dejó huella e influyó notablemente en otras producciones que esperaban conseguir el mismo efecto magnético sobre la audiencia. Pero la historia de su creación y rodaje fue todo menos sencillo. Las dificultades técnicas fueron constantes y el enorme reto que supuso realizarla recayó sobre un joven director, de 26 años, que dirigía su segundo largometraje para el cine. Esta crónica de vicisitudes y problemas resulta interesante en contraposición a los magníficos resultados que consiguió el film. Y eso resultó posible porque, a pesar de los contratiempos, fue realizada con profesionalidad por un director visionario que suplió su inexperiencia por una creatividad prodigiosa. Descubramos, pues, la intrahistoria de Jaws...

El origen de la película se encuentra en una novela de Peter Benchley que cautivó a los productores David Brown y Richard D. Zanuck. El libro había vendido cinco millones de ejemplares en poco tiempo. Seducidos por la fuerza del material, adquieren los derechos de adaptación. Los propios productores admitieron, años después, que de haberla leído dos veces probablemente se hubieran echado atrás ya que habrían sido más conscientes de las enormes dificultades que entrañaba reproducir lo que había quedado expuesto en esas páginas. 

Steven Spielberg había debutado en la dirección con Loca Evasión (The Sugarland Express, 1974) y, dado que el film había sido producido por el tándem Brown-Zanuck, visitaba con frecuencia su oficina para ver si tenían algún otro proyecto que pudiera interesarle. En una de sus visitas le entregan un ejemplar de Jaws que Spielberg lee en un fin de semana. Curiosamente, ve en ese draft similitudes con Duel. De alguna manera, establece una analogía entre el camión asesino que persigue al protagonista y el tiburón depredador. Sin plantearse más cosas, se ofrece para dirigir el film y los productores dan inicio a la pre-producción.

David Brown, Spielberg y Richard D. Zanuck.

El propio Peter Benchley escribe dos versiones del guión y cuando lo entrega a Spielberg se desentiende completamente del material asumiendo que, a partir de aquel momento, deben ser otros los que decidan qué camino tomar en cuanto a la orientación del argumento. El director trata de hacer su propia versión del script pero se da cuenta de que necesita ayuda en el proceso. Es entonces cuando David Brown trae a Howard Sackler quien, acuciado por otros trabajos, pide expresamente que no se le acredite como guionista pues disponía de poco tiempo para dedicarle a la película. Sin embargo, a pesar de que su contribución no pudo ser extensa, se considera que fue fundamental para dar estructura a un guión que, hasta entonces, estaba bastante descabezado.

En el mes de febrero de 1974 el guión aún no estaba terminado y Universal presionaba cada vez más a los productores para que iniciaran el rodaje. Spielberg se saca entonces un as de la manga y encomienda a Carl Gottlieb, que estaba contratado como actor, para que termine el guión. Gottlieb había trabajado como guionista en televisión y también fue corrector de libretos para varios estudios. Consideró imprescindible recortar la trama para centrarse más en los personajes focalizando la atención en el suspense.

Una escena fundamental en esta dinámica de profundización en los personajes es, sin duda alguna, la del monólogo de Quint en que explica la historia del USS Indianapolis. Inicialmente, fue Howard Sackler el que concibió el monólogo pero era demasiado corto puesto que solo se extendía un pequeño párrafo. Fue entonces cuando Spielberg consultó a su amigo George Lucas y éste le recomendó a John Milius. El de Missouri acomete el texto y lo amplía significativamente aunque, cuando llega a las manos de Robert Shaw,éste realiza varias correcciones. Así pues, el monólogo es fruto de las aportaciones de Shaw, Milius, y Sackler.


A pesar de no tener el guión definitivo, Spielberg se dedica a formar los equipos de rodaje mientras supervisa el casting del film. Ron y Valerie Taylor, documentalistas submarinos, empiezan a rodar a tiburones reales en el sur de Australia. En Los Angeles, el director y los productores deciden que la estrella del film debe ser el tiburón y optan por contratar a buenos intérpretes pero tampoco a estrellas, evitando un gran dispendio económico.

Spielberg elige a Roy Scheider para el papel del sheriff Brody ya que siempre había querido trabajar con él tras ver French Connection. George Lucas le aconseja contratar a Richard Dreyfuss, con quien había trabajado en American Graffiti, para el rol del biólogo marino Matt Hooper. En cuanto a Quint surgen varias opciones. Spielberg le ofrece el papel a Lee Marvin pero éste lo rechaza. La segunda opción fue Sterling Hayden, que no pudo aceptar por estar trabajando en otro proyecto. Finalmente, los productores proponen a Robert Shaw, que acaba dándole al personaje un aura absolutamente icónica.

Como lugar de rodaje se elige la isla de Martha's Vineyard, en la costa de Massachusetts. La isla disponía de una gran ventaja técnica ya que estaba rodeada por 20 kilómetros de fondo arenoso que no rebasaba los 9 metros de profundidad. Era ideal para instalar el tiburón mecánico permitiendo rodar tanto escenas en la costa como en la supuesta alta mar.

Antes de iniciar el rodaje, el entusiasmo de Spielberg era atroz. Estaba encantado con el proyecto tal y como demuestran estas palabras:
"Va a ser una película visceral. Un film de terror que os va a revolver las tripas. El Exorcista os hizo vomitar y Tiburón os hará encogeros de miedo."

Precedido por:

Loca Evasión (The Sugarland Express, 1974)

Continúa en:

Tiburón (Jaws, 1975). Segunda parte 

Spielberg on Spielberg: Tiburón (Jaws, 1975). Segunda parte

$
0
0

"The shark is not working... the shark is not working..."
Frase habitual en los walkies de los técnicos durante el rodaje de Jaws.


Rodar una película de la dificultad técnica de Tiburón, con los medios de 1974, resultó una experiencia difícil y extenuante para el equipo del film. Steven Spielberg procuró insuflar entusiasmo entre sus colaboradores aunque, interiormente, era consciente de que existía la posibilidad de que la película no pudiera materializarse.
"Estaba muerto de miedo, pero no porque me reemplazasen, aunque había gente que intentaba que me echasen, sino por fallar a todo el mundo. Tenía 26 años y aunque para entonces ya me sentía como un veterano, nadie más pensaba eso de mí. Parecía que tenía 17 años, tenía acné y eso no ayuda a inspirar confianza a un equipo experimentado. Fue una pesadilla; adentrarse en el mar era como trabajar en el interior de un terremoto."
Se construyeron tres tiburones mecánicos para la película. El taller del veterano Bob Mattey trabajó, codo con codo, con el diseñador de producción, Joe Alves, en la creación de sistemas de articulado que permitieran a los ingenios funcionar. Las pruebas en tierra fueron buenas. Los tiburones funcionaban correctamente pero el problema llegó al sumergirlos en el Atlántico. El agua se filtraba por más sitios de los esperados y dañaba constantemente los elementos internos de las maquinarias.

Eso se tradujo en una ralentización constante del plan de rodaje por las sucesivas reparaciones que debían realizarse. Spielberg rodó todo lo que pudo y filmó la mayoría de las escenas, incluyendo las que aparecía el tiburón parcialmente, durante el verano de 1974. En la secuencia inicial, deseaba impactar y aterrorizar al espectador buscando una propuesta original que incluía no mostrar en ningún momento al gigantesco escualo. Así fue como filmó una escena memorable que se convirtió en la más monstruosa que se había visto hasta el momento. Y todo eso valiéndose de diferentes ángulos de cámera subacuáticos, la interpretación de la sufrida Susan Blacklinie, y un mecanismo que agarraba a la nadadora y la zarandeaba simulando el efecto de estar atrapada entre sus fauces.

Pasaron cuatro meses sin poder rodar con el tiburón mecánico completo. No fue hasta septiembre cuando finalmente se escuchó: "The shark is working... the shark is working...."


El equipo se lanzó al océano para rodar gran parte del duelo en alta mar entre los tres protagonistas, a bordo del Orca, y el gran tiburón blanco.

La escena en que vemos, por primera vez, la magnitud de la bestia a la que se enfrentan parte de una premisa teóricamente intrascendente. Quint ordena a Brody lanzar carnaza para atraer al tiburón. El policía se queja por tener que ocuparse de la desagradable tarea y empieza a tirar la mercancía sin mirar al agua. En ese momento, hace su entrada el escualo emergiendo y mostrando su poderosa mandíbula, para luego desaparecer súbitamente. Spielberg concibió la escena para generar más pánico en el espectador, que se encontraba aparentemente relajado ante un momento en el que no esperaba un impacto tan fuerte.

Cuando Brody vuelve a la cabina, aterrorizado, le dice a Quint: "You're gonna need a bigger boat". Una frase que resume, en sí misma, todo lo ocurrido y lo que está por venir. Una frase que quizá no se le habría ocurrido a ningún guionista. En este caso, la película se aprovechó de la creatividad del propio Roy Scheider que improvisó esa respuesta sin saber que quizá había dado con una de las sentencias más recordadas del film.

Con el presupuesto en aumento debido al calendario de rodaje permanentemente ampliado, las dificultades técnicas no dejaron de suceder. Mientras filmaban el momento en que el tiburón pasa por debajo de la quilla del Orca, arrastrando varios bidones, el mecanismo subacuático de arrastre encalló con el barco generando una rotura en el casco que ocasionó su hundimiento. Hubo que construir, a toda prisa, un segundo Orca cuyo destino final era también irse a pique siguiendo la premisa del guión.


Por suerte, Brown y Zanuck, veteranos productores con muchas batallas a sus espaldas, nunca se dieron por vencidos y amenazaron a Universal con dejar la película si Spielberg era despedido como empezaba a rumorearse. El Presidente del estudio y descubridor del director, Sid Sheinberg, visitó el set de rodaje. Sentó a Spielberg en los escalones del hotel en que se hospedaban y le dijo: "Mira, esto es un desastre. No sé qué hacer, excepto que podemos acabar con esto ahora mismo. Asumir las pérdidas y regresar todos a Los Angeles. Quizás podríamos poner el tiburón en el recorrido de la visita al estudio y así recuperar algunos dólares. Te voy a dejar que decidas tú. Puedes levantar el campamento ahora mismo y nadie te reemplazará. No te despediré. Me limitaré a cancelar la producción entera porque quizás sea inviable hacer esta película. Puede que esta sea la única película imposible de hacer. O puedes seguir adelante y continuar con el rodaje. Si es así, yo te respaldaré al cien por cien."

Spielberg respondió que iba a continuar y además afirmó que por fin había visto cómo resolver el problema. Mantener al tiburón oculto era un factor que iba a generar un gran suspense en la audiencia. También era importante que cuando al final apareciera, el resto de sus presencias fueran breves. Eso permitiría reducir los problemas y generar más ansiedad en el público. Después, el montaje de la gran Verna Fields y la música de John Williams contribuirían a conseguir el efecto que no había sido posible lograr en el rodaje. 
"Creo que el hecho de que el tiburón no funcionase cuando necesitábamos que lo hiciese probablemente aumentó en 175 millones de dólares la recaudación en taquilla, porque pienso que lo realmente aterrador es lo que no se ve."  
Cuando se tuvo que afrontar cómo sería el final del film, Spielberg y Benchley tuvieron una conversación bastante tensa. El director quería un final apoteósico y le parecía que la conclusión prevista en el guión no tenía la contundencia necesaria. Spielberg defendía la idea siguiente: "he tenido al público pegado a la pantalla durante dos horas. Los voy a tener en mis manos y aceptarán cualquier cosa que les ofrezca aunque sea poco plausible. La audiencia se está preparando para ver algo aún más fuerte al final y, si no lo obtienen, el film no triunfará".Benchley expuso su criterio como estudioso de los tiburones y afirmó que ningún escualo se traga una bombona y después estalla por los aires. Obviamente, su lejanía respecto al lenguaje cinematográfico y a las necesidades de la audiencia, no le hacían el mejor asesor posible para una película de estas características.

Una vez concluido el rodaje, el film llegó a las manos de la experta montadora, Verna Fields, y se hizo un pase de prueba en Austin (Texas) que no acabó de convencer al público asistente. Era normal porque faltaba un elemento fundamental en una cinta donde el suspense es la clave: la música.

Steven Spielberg admiraba a John Williams desde que empezó a trabajar en Hollywood. Su sueño se cumplió cuando pudo contar con él para la banda sonora de Loca Evasión (The Sugarland Express, 1974). Tras colaborar y trabar una fuerte amistad, decidió que todos sus films contarían con la música del gran maestro. Y en Tiburón, esa contribución no pudo ser más trascendente.

Williams creó una partitura con un leitmotiv basado en la repetición progresiva y acelerada de dos notas, encajando perfectamente con el elemento aterrador que Spielberg había diseñado. La combinación del sonido de pánico de los personajes y la música, formó un recuerdo colectivo. Un efecto que quedó grabado en la memoria de la audiencia.


Pasados los años, Spielberg afirmó que Tiburón fue una buena película para ver pero no para hacer. En los sucesivos proyectos, trató siempre de tener bien atado el tema técnico antes de proceder al rodaje. Eso le ha convertido, con el paso de los años, en un director que nunca sobrepasa los días previstos de filmación. Una cualidad que distingue a muy pocos y que es compartida por otro genio: Clint Eastwood.

David Brown recuerda la sensación del público el día del estreno del film en Los Angeles: "Los gritos empezaron en el minuto 1 y nunca desaparecieron por completo a lo largo de la película. Habíamos conseguido lo que queríamos".

La cinta fue la primera de la historia en superar los 100 millones de dólares de recaudación (total mundial: 470 millones) y la Academia reconoció el esfuerzo técnico realizado con tres premios Oscar (banda sonora, montaje, y sonido).


The Walking Dead: "What Happened and What's Going On" (SPOILERS)

$
0
0

Interesante inicio del segundo ciclo de episodios en la quinta temporada de The Walking Dead. Una vez más, nos deja uno de los protagonistas principales a manos de una criatura zombie de no más de 15 años de edad.

Tyreese (Chad Coleman) ha cumplido de sobras con el grupo; los ha protegido, los ha salvado en más de una ocasión y ha ido venciendo sus dudas y miedos personales al lado de Rick y los demás. Pero su personaje, no obstante, ya ha llegado a su fin.

En este capítulo, vemos cómo Tyreese realiza una introspección desde el punto de vista de una persona que se sabe moribunda. Ante el fatal desenlace, hace una recapitulación de los últimos acontecimientos que ha vivido. Es muy significativo que salgan otra vez, como si fueran ecos de su memoria, personajes que han vivido con él muy de cerca y que, de una manera u otra, han influido en su vida: las pequeñas Lizzie y Mika, Beth, Bob e, incluso, el Gobernador (David Morrissey)Todos ellos no hacen, sino, que confirmar su propia existencia de los últimos meses para que haga frente definitivamente a si está preparado para morir o si ha valido la pena luchar como lo ha hecho.

Creo que este comienzo da pie a que nos paremos a pensar no solo en cómo van a continuar sino en cómo están los personajes de esta historia una vez llegados a este punto. ¿Qué piensan? ¿Qué factura les ha pasado hasta el momento esta supervivencia diaria y extenuante a la que están sometidos desde el inicio de la hecatombe zombie?


Los creadores están dando un giro a la forma de enfocar The Walking Dead que a mí, personalmente, me está gustando mucho. No solo es una serie donde se matan muertos vivientes y donde nos regodeamos con el morbo de ver personas en estado de descomposición sino que, cada vez más, es una serie de culto dirigida a hacer introspecciones de cada uno de los personajes para que nos acerquemos más a ellos y nos identifiquemos totalmente con el producto final, que no es otro que el de hacernos replantear cómo actuaríamos nosotros delante de una situación dantesca como la que viven ellos a lo largo de los capítulos.

Muchos no lo ven así y piensan que es una paranoia de los guionistas de la serie el ir por estos caminos pero, si se lee primero el cómic, se darán cuenta de que la historia NO es de los zombies, sino de los vivos. Precisamente porque el título de la serie se refiere a los segundos y no a los primeros. Los “muertos que andan” son los humanos que han sobrevivido pero que están condenados tarde o temprano a convertirse ya que al morir, tanto si se han infectado como si se trata de una muerte natural, todos se convierten en zombies. Si solo se quiere ver escenas de combates y de vísceras, entonces The Walking Dead no es la serie que buscan estas personas.

Un argumento de calidad se caracteriza, precisamente, por la lógica en el curso de sus acontecimientos, además de la creación de personajes maduros y consecuentes con sus actos. Y esta serie ha reflejado ambas sobradamente. Con este capítulo, en concreto, nos centramos en Tyreese para ver cómo ante unas fotografías de unos muchachos gemelos baja la guardia y es atacado por uno de ellos de una manera tan feroz que acaba perdiendo la vida por ello. Todo en este capítulo resulta casi poético: el cuadro de la casita apacible en el suelo (como el reflejo de una realidad perdida para siempre), la sangre que gotea de su brazo encima de la bandera americana situada en la entrada de la casita (como el sueño de una población que ya no existe), la pena que transmiten sus ojos al estar contemplando las fotografías que causan su muerte (como una macabra ironía de la vida)… todo nos hace ver que, por muy atentos que estemos siempre o por muy fuertes que seamos o nos creamos, un momento de debilidad nos puede hacer dar un giro de 180º en el momento en el que menos lo pensemos. A Tyreese le ocurre y todo acaba para él en pocos minutos.


Piensa en sus adoradas niñas, en la dulce Beth (Emily Kinney), en el novio de su hermana y en el Gobernador, a quien servía hasta que se dio cuenta del monstruo que era. Todos ellos le hacen realizar un último análisis de su propia conducta en los últimos tiempos para ver si está en paz consigo mismo o no. Busca redención, perdón, y es a través de ellos que la consigue cuando ya sabe que el final se acerca.

Como he comentado en más de una ocasión, Robert Kirkman ha dicho siempre que ningún personaje es imprescindible y que, en cualquier momento, cualquiera de ellos puede desaparecer. Es como la vida misma: si estuviésemos nosotros en ese contexto, ¿cómo podríamos esperar que no muriera nadie que nos importara? Sería imposible pretenderlo, todos estaríamos expuestos en cualquier momento. Entonces, esta serie es la plasmación de lo que ocurriría en la vida real, en la que nadie tendría un papel indefinido en la historia. Los personajes de esta serie se merecen mucho más de lo que pretenden algunos de sus seguidores en el formato televisivo (que consistiría en matar y descuartizar continuamente); se merecen evolucionar como tales, demostrar la capacidad humana que tienen en su interior y hacer posible que la esperanza y la vida puedan seguir teniendo lugar en un planeta dominado por una especie nueva, aterradora y letal.

Quien no vea aún este mensaje después de estas cinco temporadas, es que no ha entendido nada. Y una serie como esta no se lo merece.

Star Wars. Naves: Tantive IV. Por Fran Marí

$
0
0

Puede que la Tantive IV no sea una de las favoritas de la saga, superada de lejos por el Halcón Milenario y la X-Wing, sin embargo tiene algo de especial para los fans, ya que es la primera nave que aparece en Una nueva esperanza, dándole ese extraño halo de importancia que tiene ser “la nave donde todo empezó”.

Esta corbeta corelliana, cuyo nombre original era Estrella de Alderaan y que fue rebautizada con el nombre de Tantive IV, en honor a los diplomáticos del planeta homónimo, era conocida por ser una nave muy ágil y excelente para burlar bloqueos, tráfico o enemigos. Sin embargo, no pudo evitar al Destructor Imperial Devastador, que la destruyó cerca de Tatooine terminando con un largo historial de misiones humanitarias, diplomáticas y rebeldes.

En sus años de esplendor esta nave contaba con suntuosas habitaciones y salas de reuniones, espléndidos comedores y numerosos camarotes, todo dispuesto para que el senador Bail Organa pudiera llevar a cabo su trabajo como diplomático a lo largo de la República. Aún siendo una nave con fines pacíficos, la Tantive IV estaba preparada para recibir duros ataques con su grueso casco, sus capsulas de escape, sus potentes motores y cuatro torretas láser instaladas, con el permiso del senador Organa, en la parte central de la nave.

La tripulación, formada primero por hombres de Alderaan, y después por miembros de la Rebelión y fieles al senador, constaba de sesenta o setenta tripulantes, pudiendo llegar a cien en misiones de gran importancia. Al mando de todos ellos estaba el capitán Raymus Antilles, siendo su único capitán, desde que tan solo operaba en misiones diplomáticas bajo las órdenes de Bail Organa, hasta que fue destruida a manos de Darth Vader.

Símbolo de los primeros años de la Rebelión, esta nave se vio involucrada en numerosas misiones en contra del Imperio, a pesar de que la mandaba un representante del mismo. De igual manera pasó cuando Bail Organa cedió su puesto en el senado imperial a su hija Leia, líder activa de la Rebelión.
Lo mejor de esta nave es su tamaño, a pesar de que puede resultar extraño, su tamaño permite pasar desapercibida, además su denominación de nave diplomática, le permitía involucrarse en ciertos conflictos sin recibir tantos daños como las naves de combate, a pesar de que también iba armada.

Lo peor de esta nave son los ridículos cascos de sus tripulantes. Si los hombres que los llevan se mueven demasiado deprisa, como en una situación de combate (véase el caso del ataque de un Destructor Imperial y el posterior abordaje del ejército imperial con Darth Vader al mando) se les cae el casco hacia todos lados siendo más un obstáculo que una protección.

Curiosamente, el modelo original de la Tantive IV estaba previsto que fuera el Halcón Milenario, pero fue sustituida por el modelo que todos conocemos debido a que esta se parecía demasiado a la nave que aparece en la serie Space 1999. Otro detalle curioso es que la maqueta usada para el rodaje de Una nueva esperanza, en la mítica primera escena en la que es perseguida por un Destructor Imperial, medía casi dos metros de longitud, siendo mucho más grande que la del Destructor… ¡Viva la magia del cine!

La Tantive IV puede no ser tan espectacular como un Destructor, ni tan famosa como el Halcón Milenario, ni tan rápida como la X-Wing, sin embargo ostenta un título que nadie le puede quitar: Ser la primera nave en aparecer en la Saga de Star Wars, que no es poca cosa.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood.

Premios Oscar 2015: notas a pie de página

$
0
0

La ceremonia de los Oscar volvió a Hollywood Boulevard para colocar el nombre de Birdman en las columnas que conducen al Dolby Theatre. A diferencia de algunas veladas recientes, no estoy en desacuerdo con esta proclamación puesto que tanto Birdman como Boyhood gozaban de mis simpatías toda vez que resulta imposible que una película de ciencia-ficción consiga el máximo reconocimiento. Me refiero, por supuesto, a Interstellar que, al menos, ha podido obtener el Oscar a los mejores efectos visuales.

Con una audiencia menor que la obtenida el año pasado con la conducción de Ellen De Generes y su star-selfie, la gala producida por Craig Zadan & Neil Meron (tercer año consecutivo) se ha mantenido fuerte marcando un descenso porcentualmente menor que el experimentado en las transmisiones de los Emmy y Grammy. Neil Patrick Harris ha arrancado bien como host con un número inicial brillantísimo. Pero tanto él como sus guionistas no han conseguido mantener el pulso en el resto de la ceremonia.

Sin embargo, ha habido algunos destellos de genialidad y uno de ellos se ha producido con la maravillosa presentación del In Memoriam, a cargo de la siempre impecable Meryl Streep.

Birdman ha logrado cuatro estatuillas (ya sabíamos que este año tampoco habría una gran vencedora) aunque la sensacional interpretación de Michael Keaton no se ha visto recompensada. Eddie Redmayne pasa a engrosar la lista de aquellos que obtienen el premio rápido y a la primera mientras que a la espera siguen estando Chastain, Close, Phoenix, Di Caprio, Oldman, Norton, Fiennes, Cruise, Pitt, y un largo etcétera.

Justicia total para Julianne Moore en su Oscar como mejor actriz aunque le llega con un film de muy poca trascendencia. El fenomenal JK Simmons consigue el premio con merecimiento mientras que Patricia Arquette obtiene la única estuilla para Boyhood, cuya cosecha ha sido demasiado escueta. 

Así son los premios en cualquier sector. Distinguen y forzosamente ignoran o defenestran. Nunca pueden ser justos en su totalidad por propia definición. Lo que cuenta es que, en su globalidad, hayan tenido más aciertos que errores. Y tal como defiende el crítico cinematográfico y director del Festival de Cine de Terror de Molins de Rei, Albert Galera, los Oscar han dado más veces en la diana que fuera de ella.


Lista completa de los ganadores:



Spielberg on Spielberg: Encuentros en la Tercera Fase (Close Encounters of the Third Kind, 1977)

$
0
0

Spielberg ansiaba rodar un film de ciencia-ficción. Había crecido en la década de los 50 donde el auge del género había sido difundido a través de la literatura, la televisión y el cine. Más tarde, presenció una lluvia de meteoritos en New Jersey y, a partir de entonces, se puso manos a la obra para rodar algunos cortos amateurs en los que dar rienda suelta a sus ideas. Sin embargo, el periplo iniciático en Universal Pictures le había llevado por otros caminos. De todas formas, no olvidó el objetivo que se había trazado y mientras estaba en post-producción de Loca Evasión, cerró un trato con Columbia Pictures para realizar una película de ciencia-ficción. En principio, debería haber sido su siguiente proyecto pero la irrupción de Jaws trastocó los planes y hubo que posponerlo. 

Con mayor tiempo por delante para desarrollar el guión, Spielberg contrató a un guionista que había destacado con The Yakuza (1974) y que pronto se reivindicaría con la historia de un solitario taxista de Nueva York. Se trataba de Paul Schrader. En cuanto a la producción, los exitosos Julia & Michael Phillips, ganadores del Oscar por El Golpe (The Sting, 1973), firmaron para realizar idénticas labores en el "Spielberg's Sci-Fi film project".

Finalizado el trabajo en Jaws, Spielberg retomó con fuerza el que iba a ser su proyecto más personal hasta el momento y se encontró con un guión de Schrader que no le convenció en absoluto. El director llegó a confesar que le había parecido "uno de los guiones más embarazosos que había leído hasta el momento. La historia giraba entorno al sentimiento de culpa del protagonista, no trataba de OVNIS en absoluto."

Con este panorama, Spielberg trajo a John Hill, después a David Giler, e incluso a sus amigos Hal Barwood & Matthew Robbins. Buscaba crear un guión más impactante y espectacular. Algunas ideas de estos libretistas fueron impregnando el material pero, en última instancia, fue el propio Spielberg el que dio un paso adelante y escribió el guión definitivo con la ayuda de Jerry Belson. El título inicialmente previsto de Kingdom Come fue cambiado por el de Close Encounters of the Third Kind.

Este nuevo título aludía a la posibilidad de llegar al contacto directo con una civilización alienígena. El director conocía bien la herencia de la ciencia-ficción extraterrestre en el cine pero trató de generar una historia fresca y nueva que iba a aportar algo diferente.
"Si crees, es un hecho científico; si no crees, es ciencia ficción. Yo soy agnóstico y estoy entre las dos creencias, así que para mí es especulación científica."


El protagonista que Spielberg imaginaba para la película era un hombre corriente en circunstancias extraordinarias, un modelo de personaje que siempre conecta mucho más con la audiencia. Pero el estudio y los productores le pidieron que, al menos, tuviera una ronda de contactos con actores importantes. El éxito comercial de Jaws le había concedido control creativo total pero decidió complacer a sus jefes y se entrevistó con Steve McQueen, Al Pacino, Jack Nicholson y Dustin Hoffman. Sin embargo, las negativas de todos ellos le llevaron hacia alguien que estaba haciendo campaña activa para obtener el papel. Richard Dreyfuss hablaba constantemente con Spielberg sobre el nuevo proyecto e incluso había lanzado varias ideas que finalmente se incorporaron al guión. El director acabó convenciéndose que Roy Neary, un electricista de Indiana infeliz con su trabajo y padre de familia, debía ser interpretado por Dreyfuss. Años después, el realizador se refería a él con estas palabras:
"Dreyfuss es una especie de doble para mí. Es el único actor con quien en cierto sentido me he identificado, alguien que percibo como yo creo que soy. Busca respuestas y tiene energía, habla deprisa y se mueve deprisa y no mide 1,95, que es la altura que siempre he deseado tener pero que nunca lograré. Y es guapo. Además, es fácil escribir para él. Es fácil ponerme en su lugar y decir: si yo fuese él esto es lo que haría." 
Roy Neary busca involuntariamente algo que dé un nuevo impulso a su insulsa vida y, sin darse cuenta, se encuentra en la mejor posición ante el acontecimiento del milenio. Una serie de avistamientos y fenómenos inexplicables se producen en varios lugares del planeta mientras la ONU moviliza a un equipo interdisciplinar liderado por el doctor Claude Lacombe. Las investigaciones revelan una secuencia de números que resultan ser coordenadas geográficas de un lugar en concreto: Devil's Tower (Wyoming). La experiencia ufológica que sufre Neary le llevará a confluir con el equipo de Lacombe en un definitivo encuentro que promete ser el nexo de unión entre dos civilizaciones.


Para dar vida a Lacombe, Spielberg consideró varios nombres pero finalmente convenció al brillante cineasta François Truffaut para que se hiciera cargo del papel. La película dispuso del asesoramiento científico del doctor J. Allen Hynek y la labor de Douglas Trumbull, como supervisor de efectos visuales, y de Carlo Rambaldi, como diseñador conceptual. El rodaje empezó el 16 de mayo de 1976 con un presupuesto de 18 millones de dólares.

La conducta errática e infantil de Neary, guiado por una conexión que no puede comprender, es uno de los elementos que más identifican el estilo de Spielberg. Esa visión del niño que quiere conseguir grandes proezas y que finalmente se ve envuelto en la mayor aventura de su vida es un tema recurrente a lo largo de la primera mitad de la carrera del realizador. Pero este niño es aquí un hombre adulto, poseído por una fuerza que le sobrepasa. Es una historia sencilla pero la forma de narrarla y presentarla en escena revela que, detrás de la cámara, tenemos a un director brillante. Además, el mensaje del film es mucho más profundo:
"Mientras escribía el guión sentí que, en cierto modo, con la guerra fría y los rusos que no se hablaban con los norteamericanos, y con el Watergate y Nixon a punto de ser destituido, parecía haber un inmenso abismo de comunicación. Encuentros en la Tercera Fase fue mi primer intento de enviar el mensaje de que, si podemos comunicarnos con extraterrestres, por qué no vamos a poder comunicarnos entre nosotros. Para mí es una de las películas más esperanzadoras que jamás he escrito y dirigido. Creo de verdad que es lo más cercano que he estado de conseguir plasmar un sueño en una película."
Este mensaje de conciliación es el que se traduce en la audacia de dotar a los alienígenas de unas intenciones pacíficas. No obstante, Spielberg reconoce que si la hubiera escrito siendo padre de familia, no habría dejado que Neary se embarcase en la nave nodriza dejando a los suyos.

Aunque Columbia atravesaba problemas financieros, pudo aportar un extra de presupuesto cuando la construcción de la gran nave espacial requirió de más fondos. Julia Phillips, por su parte, fue expulsada, durante la post-producción, por su conducta errática inducida por el consumo de cocaína. El matrimonio entre ambos productores ya estaba disuelto aunque aún habían trabajado juntos en Taxi Driver. A Julia se le mantuvo el nombre en los créditos finales a pesar de su poca implicación.

Por otra parte, el trabajo con John Williams ofreció un hallazgo creativo de primer orden. Si el compositor había roto barreras con un tema presidido por dos notas, ahora había sido capaz de crear un leitmotiv de cinco. Spielberg eligió la melodía entre un abanico de 300 muestras. La pieza debía representar la comunicación entre humanos y alienígenas. La incorporación de la melodía en la banda sonora convirtió el tema en épico. Ese mismo año, Williams compuso también la banda sonora de Star Wars, un auténtico hito en la historia de la música de cine.


Close Encounters significó la primera colaboración entre Spielberg y el montador Michael Kahn, que se convirtió en el responsable de edición de todas sus películas a partir de entonces. Cuando ambos realizaron el primer montaje se dieron cuenta que faltaban algunas escenas extras de impacto. Hubo que realizar una segunda fase de rodaje en la que el director de fotografía, Vilmos Zsigmond, ya no estaba disponible. Así fue como entraron varios DP como John A. Alonzo, William A, Fraker, Laszlo Kovacs y Douglas Slocombe (responsable posteriormente de las tres primeras entregas de Indiana Jones).

George Lucas visitó el set de rodaje poco después de finalizar Star Wars. Quedó impresionado por la escala y magnitud de la producción y, ante el reto al que ambos se enfrentaban, le sugirió a Spielberg que podrían respaldar económicamente el proyecto del otro. A Spielberg le gustó esta idea y firmaron un acuerdo por el que ambos se convertían en titulares del 2,5% de la propiedad de la obra del otro. Con el estreno de las dos películas, el panorama cinematográfico retumbó y nadie perdió dinero pero al de Ohio le tocó la mejor parte. A día de hoy, aún sigue recibiendo cheques por su "participación" en Star Wars... 

Encuentros en la Tercera Fase acabó recaudando 303 millones de dólares a nivel mundial. En la ceremonia de los Oscar obtuvo dos estatuillas: mejor dirección de fotografia para Vilmos Zsigmond y un premio especial para el montaje de efectos sonoros a cargo de Frank E. Warner. Para Spielberg supuso la primera nominación en la categoría de mejor dirección. 
"Jaws es una película que podría haber tocado en un xilófono de juguete, sin embargo Close Encounters me hizo extenderme más, ya que necesitaba las 88 teclas." 

Star Wars. Personajes: Chewbacca

$
0
0
“Por fin tenemos al poderoso Chewbacca”. – Jabba the Hutt

El legendario guerrero y piloto wookie, compañero inseparable de Han Solo, tiene una historia interesante. Más allá de su imponente físico y fiereza, siempre supimos que estábamos ante un ser noble y cariñoso. Esas grandes condiciones que le confirió George Lucas provocaron un enorme apego del fandom.

Sus incomprensibles alaridos, pronunciados en la lengua wookie, nunca fueron impedimento para que el público conectara con su bonhomía. 

Siendo ya muy joven destacó por su espíritu intrépido y aventurero. Kashyyyk pareció quedársele pequeño muy pronto y ni siquiera sus incursiones en las zonas de penumbra del planeta, pobladas por una fauna extremadamente peligrosa, colmaban sus ansias de descubrimiento.

Aun así siguió colaborando con su padre, Attichitcuk, en el desarrollo de nuevos poblados y en la colonización de Alaris Primera, una luna santuario del sistema Kashyyyk. Fue allí donde Chewbacca conoció, por primera vez, a los Jedi ya que el Canciller Supremo había enviado a Qui-Gon Jinn y a su joven aprendiz, Obi-Wan Kenobi, para que mediasen en las disputas entre los wookies y la Federación del Comercio por el control de Alaris Primera. Bajo la supervisión de Qui-Gon, Chewbacca se mostró extraordinariamente apto para liderar al pequeño planeta y garantizar su bienestar económico.

Con el estallido de las Guerras Clon, Chewbacca se unió a la resistencia contra la Confederación de Sistemas Independientes y luchó junto a los Jedi para expulsar a los droides de su planeta natal. La batalla de Kashyyyk fue una de las contiendas más duras del conflicto y hasta allí se desplazó el mismísimo Yoda para supervisar los movimientos del regimiento clon 41. Yoda estaba evaluando los daños cuando el Emperador convocó la Orden 66, por la cual todos los Jedi debían ser exterminados. Chewbacca y su compañero de armas, Tarfful, fueron los que le ayudaron a ocultarse de los soldados clon y dispusieron su huída.

Sin embargo, el recientemente proclamado Imperio Galáctico siguió castigando Kashyyyk con bombardeos constantes buscando el sometimiento de los wookies. Finalmente, el planeta cayó y Chewbacca escapó de la esclavización aliándose con un grupo de renegados en la nave Drunk Dancer. Optó por dedicarse a sabotear cargamentos del Imperio como forma de seguir luchando contra aquellos cuyo objetivo no era otro que oprimir a cuantos más pudieran. 

A lo largo de los años, siguió viviendo numerosas vicisitudes aunque una de ellas es extremadamente importante. Decidió sabotear una operación de transferencia de esclavos wookies entre un grupo de Trandoshanos y el Comandante Imperial Pter Nyklas. Durante la refriega, la nave de Chewbacca fue atacada por una escuadrilla de cazas TIE liderada por el entonces teniente Han Solo. Nyklas ordenó a Solo la ejecución de Chewbacca pero éste se negó. El Comandante dejó de lado su furia cuando se percató del valor del gran guerrero wookie en el mercado de esclavos. Mientras trataba de utilizarle como moneda de cambio ordenaba que le fueran infligidos numerosos castigos. En uno de ellos, cuando ya se encontraba al borde de la muerte, fue salvado por Han Solo y ambos huyeron en una pequeña nave. Forjaron una gran amistad y empezaron a dedicarse al contrabando con gran éxito.

Sus andanzas fueron importantes pero también generaron deudas. Acuciados por la necesidad de restituir el adeudo con Jabba the Hutt, Han fue convencido por “Chewie” para llevar a un viejo conocido hasta Alderaan. Se trataba del anciano Obi-Wan Kenobi que iba acompañado por su nuevo discípulo, Luke Skywalker, y por dos curiosos droides. 

Como bien sabemos, ese fue el principio de la mayor de sus aventuras y Chewbacca tuvo un papel importante en los acontecimientos que se irían sucediendo. Como co-piloto del Halcón Milenario y más adelante al lado de su fiel amigo en la batalla de Endor, Chewbacca demostró un innegable compromiso con la Alianza Rebelde en su constante empeño por destruir el Imperio.

En sus cuatro apariciones en la gran pantalla, Peter Mayhew ha sido el actor que se ha ocultado bajo las pieles del wookie. Este imponente actor, de dos metros de altura, ha personificado a este entrañable personaje y solo su frágil estado de salud estuvo a punto de impedirle intervenir en Star Wars: the Force Awakens. Finalmente, fue posible su inclusión en el reparto con lo que el círculo se cierra. Veremos qué nos depara este longevo y carismático personaje.

Star Wars. Manual de Supervivencia es un proyecto de LASDAOALPLAY? y El Cine de Hollywood.
Viewing all 821 articles
Browse latest View live